1 |
[en] YVES KLEIN, ANDY WARHOL AND JOSEPH BEUYS: PLACES OF MELANCHOLIA / [pt] YVES KLEIN, ANDY WARHOL E JOSEPH BEUYS: LUGARES DE MELANCOLIAFERNANDA LOPES TORRES 13 June 2007 (has links)
[pt] Lugar da contingência radical da arte, nos anos 1960 e
1970, tal como
proposta pelas obras do francês Yves Klein, do norte-
americano Andy Warhol e
do alemão Joseph Beuys, o lugar-melancolia dimensiona a
crise contemporânea
da substância poética a partir da iminente saturação
pública da arte. Por que agir
quando toda ação é absorvida homogênea e acriticamente?
Como se portar diante
de uma realidade aparentemente refratária a qualquer
valor? Destituídas da
realidade da obra como espaço íntegro da possibilidade
de
ação e conhecimento,
tais subjetividades artísticas fragmentárias apontam,
segundo nossa hipótese,
novas coordenadas para a capacidade produtiva do homem.
Klein, Warhol e
Beuys elaboram personas artísticas públicas a fim de
circular com desenvoltura no
iminente contexto cultural aberto, crescentemente
dominado
por formas de cultura
de massa. Esses artistas se identificam com certas
categorias artísticas, mas
propõem a revitalização da arte a partir do ponto de
indiferença entre potência e
não-potência poética - condição precípua do dar forma ao
mundo e,
conseqüentemente, a nós mesmos. / [en] A place of radical contingency in art in the 1960s and
1970s, as proposed
by the works of Frenchman Yves Klein, American Andy Warhol
and German
Joseph Beuys, the place of melancholia gives a dimension
to the contemporary
crisis concerning the poetic substance in view of the
imminent public saturation of
art. What is the point of taking action when all action is
absorbed both
homogeneously and acritically? How should one behave when
faced with a reality
which would appear resistant to any value? Bereft of the
reality of the artwork as
an unmarred space for the possibility of action and
knowledge, we propose that
these fragmentary artistic subjectivities set a new route
for man´s productive
capacity. Klein, Warhol and Beuys developed public art
personae to circulate
freely in the impending context of open culture that was
increasingly dominated
by forms of mass culture. Though they are identified with
certain artistic
categories, these artists set out to revitalize art from
the point of indistinction
between poetic potency and non-potency - an essential
precondition for shaping
the world, and therefore, for shaping ourselves.
|
2 |
[en] IN INADVERTENCE: ABOUT THE UNCERTAINTY IN MANET’S PAINTING / [pt] POR INADVERTÊNCIA: SOBRE A INCERTEZA NA PINTURA DE MANETPEDRO DAMASCENO FRANCA 26 November 2012 (has links)
[pt] Este trabalho procura discutir a obra do pintor francês Édouard Manet (1832 –
1883) a partir da intuição de que sua de que, flutuante entre dois blocos de narrativas
produtores de certezas (entre a tradição do Renascimento e a tradição moderna;
entre a era dos tratados e a dos manifestos) não consegue aderir aos discursos sobre a
representação e sobre a natureza da pintura herdados do passado e nem erigir em seu
lugar formulações que os substituam. Assim, perguntamos se (e como) foi possível,
para a tradição do Renascimento e para a tradição modernista, projetar a idéia de uma
verdade, ou fundamento da pintura. Em nossa análise, trabalhamos diretamente com a
partir de obras tais quais Le Déjeuner sur l’herbe (1863), La Nymphe surprise (1862)
e L’Éxécution de Maximilien (1867) e da leitura de inserções da obra de Manet na
história da pintura moderna, como seu fundador, em Georges Bataille, Clement
Greenberg and Thierry de Duve. / [en] This work discusses the painting of the french painter Édouard Manet (1832 –
1883), depaerting from the intuition that, floating between two narrative blocks (the
Renaissance tradition and the modern tradition; the age of the Treatises to the age of
the Manifests), his painting can’t attach to the discourses on the nature pf
representation inherited from the past, but it also can’t replace then by any other
formulations. Thus we ask if (and how) it has been possible, for the Renaissance
tradition and for the modern tradition to conceive such thing as a foundation of
painting. In our analysis, we work directly with paintings such as Le Déjeuner sur
l’herbe (1863), La Nymphe surprise (1862) e L’Éxécution de Maximilien (1867), and
from the reading os Manet’s inserction in the history of Modern Art (as its founder) in
the writings of Georges Bataille, Clement Greenberg and Thierry de Duve.
|
3 |
[en] MATISSE THE MODERN SENSIBILITY / [pt] MATISSE E A SENSIBILIDADE MODERNAFELIPE BARCELOS DE AQUINO NEY 26 February 2018 (has links)
[pt] Clement Greenberg anunciara há meio século que o frio hedonismo de Matisse e sua exclusão de tudo exceto a sensação concreta e imediata seria no futuro melhor compreendida como o mais profundo estado de ânimo da primeira metade do século XX. Este trabalho investiga as consequências desse hedonismo na aparência pictórica, na dupla função cartesiano-sensível, ou melhor, objetiva e subjetiva da linha elaborada por Matisse. A partir de sua manipulação sensível dos conceitos de linear e pictórico - recapitulando Wolfflin, linha e cor deixam de assumir um caráter antitético, vivem em comunhão, na condensação pela equivalência, não pela diferença, das qualidades sensíveis e intelectivas da obra. Matisse mantém os conceitos em estado de latência sensível, gerando uma espécie de percepção funâmbula de sua arte, a configurar-se como o grande vórtice da sensibilidade moderna. / [en] Clement Greenberg once said that Matisse s cold hedonism and ruthless exclusion of everything but the concrete, immediate sensation will be better understood as the most profound mood of the first half of the twentieth century. The purpose of this essay is to investigate the consequences of this hedonism in the pictorial image, for to reveal how the dual sensible / intellective, objective and subjective function of the line was elaborated by Matisse. From his sentient manipulation of the pictorial and linear concepts – recapitulating Heinrich Wolfflin - color and line no longer assume an anthitetical position in the pictorial image, by coexisting through equivalence, not by contrast. By maintaining the concepts in sentient latency, Matisse has generated a sort of funambulist perception of art that had become the great vortex of modern sensibility.
|
4 |
[en] EDUARDO SUED: THE INDEFINITE ONE INSIDE OF A GRATING / [pt] EDUARDO SUED: O INDEFINIDO DENTRO DE UMA GRADEJORGE HENRIQUE SAYÃO CARNEIRO 28 September 2011 (has links)
[pt] O presente trabalho busca analisar a produção plástica do artista Eduardo
Sued a partir dos anos 70 até os dias de hoje. Para tal, buscou-se fazer uma análise
fenomenológica de sua obra, valendo-se do preceito husserliano de retorno as
coisas mesmas. As obras do artista são analisadas sob seus aspectos formais,
como fontes primárias para interpretação do pensamento plástico expresso pelo
artista. A partir das obras estabeleceram-se as relações de influência das obras e
dos artistas que determinaram sua produção, com especial ênfase nas obras de
Mondrian, Matisse, Picasso e Morandi. Também foi abordada sua divergência
para com os movimentos de arte concretos e de abstratos informal que
dominavam a cena artística no Brasil durante os anos de formação de Sued. Em
anexo a transcrição de uma série de entrevistas feitas com o artista durante o
eríodo de pesquisa para a dissertação. / [en] The following dissertation analyses the artistic production of the painter
Eduardo Sued from the seventies until today. Using the husserlian method of
return to things itself, it does a phenomenological analysis of his work. Sued’s
paintings are analysed through its formal aspects as the primary source for the
interpretation artist’s plastic thoughts. Relationships of influence were established
between Sued’s paintings and those that determined its production with special
enfasis on the works of Mondrian, Matisse, Picasso and Morandi. In addition to
that, it also looks into his divergence from the Concrete Art and Informal Abstract
movement that were mainstream at the time of Sued’s formation years in Brazil.
The transcript of a series of interviews with the artist done during this dissertation
research is attached.
|
5 |
[en] CARICATURE: MICROCOSM OF THE ARTISTIC ISSUES IN MODERNITY / [pt] A CARICATURA: MICROCOSMO DA QUESTÃO DA ARTE NA MODERNIDADELAURA MOUTINHO NERY 27 September 2006 (has links)
[pt] A tese recupera a importância da técnica da caricatura no
âmbito da
discussão literária e plástica modernas em dois momentos
específicos: na primeira
metade do século XVIII, com o debate estabelecido por
William Hogarth e Henry
Fielding, num contexto em que se fixam as bases do
romance; e em meados do
século XIX, quando o tema é retomado por Charles
Baudelaire, especialmente no
ensaio Da essência do riso e das artes geralmente cômicas,
de 1855. Embora
tenha recebido da dupla Hogarth-Fielding uma definição
pejorativa, a caricatura
significou um caminho para a experiência moderna, seja
pela assimilação de
motivos altos e baixos na arte, pela tematização da
vivência urbana ou pela
valorização da psicologia dos personagens (dentro da
tradição do empirismo de
Locke), traduzida na exploração da fisionomia humana. Com
Baudelaire,
estabelece-se não só uma estética da caricatura, mas uma
estética caricatural
construída a partir das categorias cômico absoluto e o
cômico significativo. Esse
modo caricatural, acreditamos, já irrompia nas cenas
morais de Hogarth.
Adotamos a definição da caricatura como uma novidade no
campo da arte
pictórica, de acordo com Ernst Gombrich. À técnica
italiana, segundo ele, estava
franqueada a possibilidade de experimentação que levaria à
descoberta não trivial
de como criar a ilusão de vida sem qualquer ilusão de
realidade. As reflexões
de Hogarth e de Baudelaire dimensionam historicamente a
importância do humor
gráfico não só como um desafio à representação artística,
mas também como
elemento central de uma certa experiência da modernidade. / [en] In this work, the relevance of caricature, both in modern
literary and plastic
discourses, is considered in two moments: during the first
half of the XVIII
century, in the interaction between William Hogarth and
Henry Fielding,
concurrent to the beginnings of the English novel, and in
mid XIX century, when
Charles Baudelaire, especially in his essay De l essence
du rire et généralement
du comique dans les arts plastiques, reapproaches the
subject. Caricature received
from Hogarth and Fielding a negative definition, but still
showed a path to the
modern experience, by assimilating low and high themes in
art, by taking
subjects from urban life and by emphasizing the psychology
of characters (in the
spirit of Locke s empiricism), through an exploration of
the human face.
Baudelaire s ideas give rise to an esthetics of
caricature, built up from his
concepts of significative and absolute comic. This
caricatural mode, we believe,
was already present in Hogarth s modern moral scenes. We
take Ernst
Gombrich s definition of caricature as an innovation in
pictorial art. According to
him, the Italian technique was allowed a freedom of
experimentation which led to
the nontrivial discovery of how to create the illusion of
life without the illusion
of reality. The arguments in Hogarth and Baudelaire
describe the historical
relevance of graphic humor, both as a challenge to
artistic representation and as a
central element of a certain kind of experience of
modernity.
|
6 |
[en] TRANSFIGURED MATTER: THE EXPRESSIVE EXPERIMENTATION OF OSWALDO GOELDI / [pt] MATÉRIA TRANSFIGURADA: A EXPERIMENTAÇÃO EXPRESSIVA DE OSWALDO GOELDIVALESCA QUADRIO VEIGA DA SILVA 12 January 2018 (has links)
[pt] Por meio da construção singular de um rigoroso processo técnico-artesanal, as xilogravuras de Oswaldo Goeldi adquiriram potência expressiva autônoma em sua totalidade, desde a elaboração da matriz à impressão final das obras, tendo a constante experimentação como fator decisivo. A experiência cromática assumiu força comunicativa quando se despojou de atributos decorativos e se apresentou como elemento gráfico preciso, complementando o sistema expressivo goeldiano. Certa obscuridade crítica manteve Goeldi em posição lateral em relação ao movimento modernista, até que apropriações e revisões historiográficas contemporâneas de sua obra reafirmassem a importância de sua poética moderna única na arte brasileira da primeira metade do século XX. / [en] By means of a singular construction of rigorous technical-craft process, the woodcuts of Oswaldo Goeldi acquired expressive autonomous potentiality, from the elaboration of the engraved woodblock to the final printing, having constant experimentation as decisive factor. Chromatic experience gained communicative strength when it got rid of ornamental features and revealed itself as precise graphic element, complementing the goeldian expressive system. A certain critical obscurity kept Goeldi in a border position in relation to the modernist movement until contemporary appropriations and historiographic reviews of his work reaffirmed the importance of his unique modern poetic in Brazilian art of the first half of the 20th century.
|
7 |
[en] CONTEMPORARY ART AND THE CRITICAL SENSE OF AESTHETIC EXPERIENCE / [pt] ARTE CONTEMPOÂNEA E O SENTIDO CRÍTICO DA EXPERIÊNCIA ESTÉTICADANRLEI DE FREITAS AZEVEDO 13 January 2006 (has links)
[pt] Este trabalho procura pensar a arte contemporânea a partir
do seu nexo com
o caráter crítico da arte moderna. Observando que esta
última se desenvolve
mediante um impulso crítico ambíguo e mesmo contraditório-
o contínuo
reprocessamento de uma linguagem cada vez mais específica
convivendo com
expectativas de sua dissolução no mundo da vida-,
considera-se o olhar
contemporâneo como fruto do simultâneo esgotamento e
redimensionamento
desse impulso. A arte contemporânea não é aqui encarada
como a arte mais
recente, mas como aquela em que a própria lógica de
superação modernista é
artisticamente convocada a um plano crítico. Os sinais de
um sentido de
contemporaneidade tomando corpo já no espaço do moderno
são detectados junto
à prática da colagem e ao gesto envolvido na produção do
ready-made.
Caracterizado por um sentido particular de atualidade e
por uma visão crítica
irreversível acerca da condição-arte, o contemporâneo
enfrenta o problema da
relação entre arte e mundo e entre forma e idéia,
instâncias que foram
freqüentemente levadas a extremos opostos ou mesmo
confundidas mediante a
dinâmica de superação modernista. / [en] This study looks for thinking the contemporary art from
its link with the
modern art critical character. Modern art develops by
ambiguous critical impulse
and also contradictory - the continuous reprocessing of a
specific language which
lives together the expectations of break itself up in the
real world-, the
contemporary look is fruit of simultaneous breakdown and
reassessment of that
impulse. Here, contemporary art is not regarded as the
most recent art, but like the
one which the own logic of the modernist overcoming is
artistic presented in a
critical plan. The appearence of contemporary sense
signals into modern space are
realized close to practice of collage and in ready-made
production. Characterized
by a present private sense and by critical look on the art
condition, the
contemporary faces art/world and shape/idea relationships,
conditions often take
to extreme opposite sides or confused with modernist
overcoming process.
|
8 |
[en] AMILCAR DE CASTRO AND THE NEOCONCRETE PAGE / [pt] AMILCAR DE CASTRO E A PÁGINA NEOCONCRETAANA DE GUSMAO MANNARINO 07 May 2007 (has links)
[pt] Amilcar de Castro e a página neoconcreta trata do projeto
gráfico
realizado pelo escultor para o Jornal do Brasil, em
especial para o Suplemento
Dominical do Jornal do Brasil, nos últimos anos da década
de 1950. A
diagramação do suplemento é voltada, sobretudo, para
experimentação plástica,
acima de aspectos funcionais ou do ideal de transformação
do cotidiano pela arte.
Aproxima-se do pensamento neoconcreto e da fenomenologia
de Merleau-Ponty,
no que diz respeito à indissociação entre inteligível e
sensível. O projeto gráfico
para o suplemento esteve sempre em transformação, unindo
concepção e
realização no processo contínuo do fazer. Em suas páginas,
a visualidade do signo
gráfico foi intensamente explorada, estreitando a relação
entre o jornal e as
poesias concreta e neoconcreta, freqüentemente publicadas
no suplemento. Muitas
das questões trabalhadas por Amilcar de Castro em suas
esculturas e desenhos
são, de modo semelhante, exploradas pelo artista na
diagramação do jornal, um
dos meios no qual exercitou a sua poética. Nesse sentido,
destacam-se a
conjugação entre pensamento e fazer na sensibilidade do
olhar; a utilização
sempre do mínimo de elementos, priorizando as relações
entre eles; a
experimentação do espaço e do tempo como dimensões
indissociáveis,
vivenciadas a partir da motricidade e da operacionalidade. / [en] Amilcar de Castro and the Neoconcrete Page deals with the
sculptor's
graphic design project for the news daily Jornal do
Brasil, and especially for the
Suplemento Dominical do Jornal do Brasil (the paper's
Sunday supplement)
during the late 1950s. Above all else, the supplement's
layout reflected visual
experimentation beyond any mere concern with functionality
or the idealized
tranformtion of everyday life by art. Insofar as it
touches upon the indissociation
between intelligibility and sensibility, it contains a
number of commonalities with
neoconcretist thought and the phenomenology of Merleau-
Ponty. During the
period in question, the supplement's graphic design
project changed continuously,
blending concepts and execution within its ongoing
creative process. The visuality
of the graphic sign was intensely explored in its pages,
strengthening the
newsaper's relationship with the concretist and
neconcretist poetry published by
the supplement. Similarly, many of the problems explored
by Amilcar de Castro
in his sculptures and drawings were also dealt with by the
artist in the newspaper's
layout as one of the mediums according to which he forged
his poetics. To this
end, we shall highlight associations between thought and
production as results of
the sensitivity of the gaze; the artist's minimalist use
of elements that focus on
inter-relationship; and the experimental use of space and
time as indissociable
dimensions experienced and based on motion and
operationality.
|
9 |
[en] RICHARD SERRA: BEGINNINGS AND CONTEXT / [pt] RICHARD SERRA: GÊNESE E CONTEXTORENATA CAMARGO SA 05 October 2005 (has links)
[pt] A tese é uma análise da obra do escultor americano Richard
Serra baseada no contexto
cultural de onde surgiu e nos elementos formadores desse
mesmo contexto, como a herança
puritana da América protestante e os primórdios de sua
filosofia. O empirismo de David
Hume é compreendido como fundamento para o pragmatismo,
que se desenvolve a partir
dos ensaios de Ralph Waldo Emerson. Partindo de tal
contextualização histórico-filosófica
traça as principais características presentes no modo de
atuar na América, relacionando-as à
obra de Richard Serra. Estuda, o modo objetivo de atuar
num sistema de capitalismo
avançado, e suas possíveis analogias com o projeto moderno
de desierarquização do
universo artístico, empreendido pela arte moderna através
da chamada externalização da
arte. / [en] A critical analysis of the work of American sculptor
Richard Serra, based on the
cultural context in which it appeared and developed, such
as the puritan heritage of
protestant America and the beginnings of its philosophy.
Empiricism, as the foundation of
the American pragmatism, developed after the essays of
Ralph Waldo Emerson, is seen
through a brief study of David Hume´s Treatise of Human
Nature. From this historicphilosophical
background it traces the main characteristics of American
way of behaving, in
order to disclose the possible relations with the work of
Richard Serra. The dissertation is
centered on the manner by which an objective mode of
behavior is crucial to advanced
capitalism, and its possible analogies with the modern art
project that envisages an art world
less submitted to hierarchies. Enterprise made successful
through the process of bringing the
painting to the picture plane.
|
10 |
[en] MODERNIST DESIGNS: SOCIAL AND AESTHETIC OBJECTS THAT SPEAK OF MENTALITIES, IDEAS AND ATTITUDES IN TEXTILES PATTERNS / [pt] DESIGNS MODERNISTAS: IDEIAS, ATITUDES E MENTALIDADES EM PADRONAGENS TÊXTEISRUI GONCALVES DE SOUZA 15 April 2019 (has links)
[pt] O estudo investiga a atuação dos pintores-designers das vanguardas modernistas no campo do design têxtil entre 1910 a 1930. Mais precisamente, em suas propostas de defender e incorporar o esforço progressista, econômico-tecnológico da civilização industrial e por outro lado a busca de uma aproximação maior entre as artes consideradas maiores e sua integração à produção econômica. Outrossim, parte da perspectiva de que esses objetos de design podem ser tratados como evidências históricas, como cultura material, e nos podem falar desde a sua concepção, sua comercialização e seu uso, do papel do designer-artista no momento em que a arte atuou no desenvolvimento de bens simbólicos no sentido de produzir riqueza industrial. A outra perspectiva é observar esses designs de têxteis como imagens e neste sentido produtores de conhecimento sobre o contexto social e da época em foram projetados. O estudo questiona a indiferença da História da Arte e do Design em relação a esta produção, além da forma como estão sendo apresentados em exposições como objeto estético, procedimento que deixam de lado um testemunho histórico importante, no momento em que a prática do design e da arte, em conjunto, se aproximou da indústria. / [en] The study investigates the performance of the modernist avant-garde painters in the field of textile design from 1910 to 1930. More precisely, in their proposals to defend and incorporate progressive, economic and technological effort of industrial civilization and secondly the search for a closer between the arts considered major and their integration into economic production, like the decor and clothing. Moreover, part of the hypothesis that these design objects can be treated as historical evidence, such as material culture, and can speak from their conception, their marketing and their use, the role of designer-artist at the time the art served in the development of symbolic goods in order to produce industrial wealth. The other perspective is to look at these as textile designs, as images, and these knowledge producers who speaks sense of social context, and the time they were designed. The study questions the indifference of the History of Art and Design in relation to this production, and the way they are being presented in exhibitions, as mere aesthetic objects. Failure to observe these projects as historical documents, leaves out important evidence of a time when the practice of design and art industry closer together.
|
Page generated in 0.0595 seconds