1 |
[en] AN EXPERIENCE OF ARTE POVERA / [pt] UMA EXPERIÊNCIA DA ARTE POVERARENATA DA SILVA MOURA 06 August 2003 (has links)
[pt] A dissertação discute a Arte Povera, tendência artística
italiana do final da década de 1960 e início dos anos 1970.
A partir da análise dos trabalhos de seus artistas mais
significativos e dos textos críticos produzidos na época, o
trabalho pretende discutir o conceito de Arte Povera,
mostrando suas especificidades e os pontos de contato entre
as diferentes propostas dos artistas: Michelangelo
Pistoletto, Giovanni Anselmo, Gilberto Zorio, Giuseppe
Penone, Jannis Kounellis, Luciano Fabro, Alighiero Boetti,
Giulio Paolini, Marisa Merz e Mario Merz.Através desse
recorte, aborda algumas questões da arte contemporânea,
como o estatuto do objeto de arte, a inserção da dimensão
temporal no espaço da obra, a problematização do lugar e
dos materiais tradicionais da arte, a crítica à estrutura
na qual se insere. / [en] This dissertation discusses Arte Povera, an italian
artistic tendency that took place at the end of the 1960's
and the beginning of 1970's. Through the analysis of
the works from its most significant artists and the
critical texts produced at that time, the work intends to
discuss the concept of Arte Povera, showing its specific
aspects and the similarities that the diferent artist's
proposals have in common. The artists are Michelangelo
Pistoletto, Giovanni Anselmo, Gilberto Zorio, Giuseppe
Penone, Jannis Kounellis, Luciano Fabro, Alighiero Boetti,
Giulio Paolini, Marisa Merz e Mario Merz. Using this point
of view, the work includes some questioning about
contemporary art, like the discussion about the art object
status, the insertion of the temporal dimension in the work
space, the questioning of place and traditional art
materials, the criticism of the institutional structure in
which art belongs.
|
2 |
[en] DEATH OF ART: THE DISENCHANTED AESTHETIC APPEARANCE / [pt] MORTE DA ARTE: A APARÊNCIA ESTÉTICA DESENGANADADANRLEI DE FREITAS AZEVEDO 23 July 2009 (has links)
[pt] O problema da morte da arte atravessa praticamente toda a história artística
moderna. As preleções sobre estética de Hegel, realizadas não muito tempo depois
da fundamentação kantiana de um juízo de gosto autônomo, já apresentam a idéia
da dissolução da arte- a qual teria, nas palavras do filósofo, se tornado coisa do
passado. Este trabalho pretende investigar a estreita e intrigante conexão entre
uma arte que finalmente obteve sua autonomia na época moderna e a sombra
constante de sua própria morte. Seja nos discursos estéticos que, desde os
primórdios da modernidade, assinalam uma obsolescência da arte, seja no ímpeto
crítico-revolucionário das vanguardas, que ensaiaram uma autodestruição da
esfera artística, seja numa contemporaneidade em que parecem se apagar
quaisquer distinções palpáveis entre a obra de arte e os demais produtos, entre
valor estético e valor de troca, a questão da morte da arte, de um modo ou de
outro, confirma sua presença. Indagar o sentido dessa longa vigência, assim como
averiguar sua persistência no horizonte artístico contemporâneo, é, em resumo, a
proposta da tese. / [en] The problem of the death of the art crosses practically all modern artistic
history. The Hegel’s lectures Aesthetics, delivered not much later of the Kantian
validation of an autonomous judgment of taste, already present the idea of the
dissolution of the art- that would have, in the words of the philosopher, become
thing of the past. This work intends to investigate the narrow and intriguing
connection between an art that finally reached autonomy at the modern times and
the constant shade of its proper death. Either in the aesthetic discourses that, since
the beginning of modernity, indicate an obsolescence of the art, either in the
critical-revolutionary impulse of the avant-gardes, that had fomented a selfdestruction
of the artistic sphere, either in our present time, where any concrete
distinctions between the work of art and other things, that is, between aesthetic
value and exchange value, seems to disappear, the question of the death of the art,
in one way or another, confirms its presence. To inquire the meaning of this long
validity, as well as verifying its persistence in the contemporary time, is, in short,
the proposal of this work.
|
3 |
[en] YVES KLEIN, ANDY WARHOL AND JOSEPH BEUYS: PLACES OF MELANCHOLIA / [pt] YVES KLEIN, ANDY WARHOL E JOSEPH BEUYS: LUGARES DE MELANCOLIAFERNANDA LOPES TORRES 13 June 2007 (has links)
[pt] Lugar da contingência radical da arte, nos anos 1960 e
1970, tal como
proposta pelas obras do francês Yves Klein, do norte-
americano Andy Warhol e
do alemão Joseph Beuys, o lugar-melancolia dimensiona a
crise contemporânea
da substância poética a partir da iminente saturação
pública da arte. Por que agir
quando toda ação é absorvida homogênea e acriticamente?
Como se portar diante
de uma realidade aparentemente refratária a qualquer
valor? Destituídas da
realidade da obra como espaço íntegro da possibilidade
de
ação e conhecimento,
tais subjetividades artísticas fragmentárias apontam,
segundo nossa hipótese,
novas coordenadas para a capacidade produtiva do homem.
Klein, Warhol e
Beuys elaboram personas artísticas públicas a fim de
circular com desenvoltura no
iminente contexto cultural aberto, crescentemente
dominado
por formas de cultura
de massa. Esses artistas se identificam com certas
categorias artísticas, mas
propõem a revitalização da arte a partir do ponto de
indiferença entre potência e
não-potência poética - condição precípua do dar forma ao
mundo e,
conseqüentemente, a nós mesmos. / [en] A place of radical contingency in art in the 1960s and
1970s, as proposed
by the works of Frenchman Yves Klein, American Andy Warhol
and German
Joseph Beuys, the place of melancholia gives a dimension
to the contemporary
crisis concerning the poetic substance in view of the
imminent public saturation of
art. What is the point of taking action when all action is
absorbed both
homogeneously and acritically? How should one behave when
faced with a reality
which would appear resistant to any value? Bereft of the
reality of the artwork as
an unmarred space for the possibility of action and
knowledge, we propose that
these fragmentary artistic subjectivities set a new route
for man´s productive
capacity. Klein, Warhol and Beuys developed public art
personae to circulate
freely in the impending context of open culture that was
increasingly dominated
by forms of mass culture. Though they are identified with
certain artistic
categories, these artists set out to revitalize art from
the point of indistinction
between poetic potency and non-potency - an essential
precondition for shaping
the world, and therefore, for shaping ourselves.
|
4 |
[en] THE BODYS INVOCATION IN THE SUBJECTIVITIES REELABORATION: LYGIA CLARK AND THE NEW SENSES FOR DAILY LIFE / [pt] A CONVOCAÇÃO DO CORPO NA REELABORAÇÃO DE SUBJETIVIDADES: LYGIA CLARK E OS NOVOS SENTIDOS PARA A VIDA COTIDIANAFERNANDA ABRANCHES ARAUJO SILVA 18 February 2009 (has links)
[pt] Esta dissertação aborda o experimentalismo da artista Lygia Clark (1920-
1988), sobretudo a fase final de sua produção artística, a Estruturação do Self
(1976-1988). Colocando história da arte e psicanálise em diálogo, buscou-se
encontrar vestígios da mobilização de novas subjetividades e do exercício criativo
a partir do trabalho corporal. Na primeira parte do trabalho, tratou-se do debate
concreto-neoconcreto ocorrido nos anos 1960, através do estudo da obra e dos
textos da própria artista. Buscou-se ainda estabelecer um inventário de suas
investigações em direção à convocação do potencial poético do homem comum.
Num segundo momento, a pesquisa procurou apresentar os mecanismos do
sistema de arte nos quais trabalhos experimentais como os de Lygia Clark estão
inseridos, discutindo a transformação do experimentalismo dos anos 1960/70 em
arte experimental pelo circuito. Além disso, aborda-se o jogo de recusa e
captura entre artistas e instituição de arte e a situação limite em que a obra da
artista se coloca, tangenciando o campo da clínica. A terceira parte da dissertação
dedica-se a analisar as políticas de subjetivação empreendidas pelo sistema
capitalista e sua contrapartida manifesta nos processos de singularização de
indivíduos ou grupos. Abordando a tensão entre as esferas pública e privada, a
pesquisa procurou mostrar a relevância de ações localizadas e até individuais,
atribuídas à economia do desejo, na rede de relações sociais, conferidas à
economia política. É investigado, por fim, o potencial liberador encontrado na
última fase experimental de Lygia Clark, a Estruturação do Self, que levaria o
participante a um estar no mundo mais criativo diante da realidade objetiva. / [en] This dissertation examines the experimentalism of the
brazilian artist Lygia
Clark (1920-1988), especially in her final artistic phase,
Structuring the Self
(1976-1988). By bringing together art and psychoanalysis, I
tried to find hints of
the activation of new subjectivities and of the creative
exercise, based on work
with the body. The first part of this dissertation focuses
on the debate between
concrete and neoconcrete art which occurred in the 1960 s,
as seen through the
work and the texts of the artist. It also intends to
establish an inventory of her
investigations leading to invocation of the common man`s
poetic potential.
Following the first part, I attempt to present the
mechanisms of the art system in
which experimental works such as those of Lygia Clark are
included, and I
discuss the transformation of the 1960 s/70 s
experimentalism in experimental
art by the circuit. Besides, I approach the game of refusal
and capture between
artists and art institutions, as well as the borderline
situation in which the Clark s
work is located, as it enters the field of psychological
clinic. The third part of this
writing is dedicated to the analysis of the politics of
subjectivation carried through
in the capitalist system and the reaction manifested in the
singularization processes
of individuals or groups. Approaching the tension between
the public and private
spheres, I attempt to show the relevance of localized and
even individual actions,
attributed to the economy of desire, in the network of
social relations, conferred
upon political economy. Finally, I investigate the
liberating potential found in the
last experimental phase of Lygia Clark, The Structuring of
the Self, that could lead
the participant to a more creative being in the world, in
the face of objective reality.
|
5 |
[fr] L ÉXPERIMENTATION OCCASIONNELLE DE TUNGA: L INSTAURATION DE L OEUVRE D ART / [pt] A EXPERIMENTAÇÃO OCASIONAL DE TUNGA: A INSTAURAÇÃO DA OBRA DE ARTEIVANA MARIA DO REGO MONTEIRO 22 October 2003 (has links)
[pt] A dissertação tem como objetivo investigar o uso do termo
instauração na obra de Tunga e a singularidade de sua
experimentação. Pensar a instauração em Tunga leva a
repensar noções como autoria, espaço e imersão. O primeiro
capítulo focalizará a presença do corpo como lugar da
experimentação na obra de Tunga, e possíveis conexões com
as obras de Lygia Clark, Hélio Oiticica e Artur Barrio,
que
surgem a partir da produção poética desses artistas. O
segundo capítulo é dedicado a instauração na obra de
Tunga
e às ressonâncias desse procedimento na obra de artistas
da
cena contemporânea do Rio de Janeiro. / [fr] Cette étude a l objectif d interroger l usage du terme
instauration dans l oeuvre de Tunga ainsi que la
singularité de son experimentation. Penser l instauration
chez Tunga nous conduit a réfléchir sur les notions
d auteur, d espace et d immersion. Le premier chapitre est
dedié a la presence du corps comme lieux de
l experimentation dans l oeuvre de Tunga, et les conections
possibles avec les oeuvres de Lygia Clark, Hélio Oiticica
et Artur Barrio, qui emergent de la production poétique de
ces artistes. Le deuxième chapitre est dedié à
l instauration dans l oeuvre de Tunga et les ressonances de
cette estrategie dans l oeuvre des artistes de la scène
contemporaine à Rio.
|
6 |
[en] ABSENT BODIES: BERLIN AND THE MONUMENTS OF AUSCHWITZ / [pt] CORPOS DE AUSÊNCIAS: BERLIM E OS MONUMENTOS A AUSCHWITZLEILA MARIA BRASIL DANZIGER 04 December 2003 (has links)
[pt] O trabalho expõe os novos desafios das práticas do
monumento, reativadas pela tarefa - aporética, por
definição, - da memória de Auschwitz. A partir do contexto
mais amplo da arte moderna e contemporânea, os monumentos
ao Holocausto são vistos como imprescindíveis na construção
da República de Berlim. No infindável debate sobre o
colossal Monumento aos judeus assassinados da Europa, a
construir-se no centro da capital da Alemanha reunificada,
espelham-se, exaustivamente, ampla gama de questões
historiográficas, memoriais e identitárias. Por outro lado,
uma rede de obras dispersas propiciam diferentes inscrições
da insanável ausência dos judeus na cidade. Nestes (anti)
monumentos, percebemos Berlim como oficina da história e
a arte contemporânea face ao imperativo ético do testemunho. / [en] The work presents the new challenges of monument practices,
revived by the so-called paradoxical task of Auschwitz
memory. From the broader context of modern and contemporary
art, the monuments to Holocaust are seen as essential
to the construction of the Berlin Republic. The endless
debate on the colossal Monument to Jews slaughtered in
Europe, to be built in the centre of the capital of the
reunited Germany, reflects questions such as history,
memory and identity to the fullest. On the other hand, a
network of scattered works provide different accounts of
the irremediable lack of Jews in the City. In such (anti)
monuments, we see Berlin as a history workshop and the
contemporary art in view of the ethical imperative of
witnessing.
|
7 |
[fr] ROBERT SMITHSON: ... LA TERRE, SUJET AUX CATACLYSMES, C’EST UNE MASTER CRUELLE... / [pt] ROBERT SMITHSON: ... A TERRA, SUJEITA A CATACLISMAS, É UMA MESTRA CRUEL...TATIANA DA COSTA MARTINS 10 February 2010 (has links)
[pt] Robert Smithson, artista americano da Land Art, procura ampliar seu
campo de atuação cultural, para isso, o artista atua no limite entre os meios
artísticos. Suas ações - nas quais o indissolúvel vínculo entre matéria e mente
seria o vórtice engendrador - promovem fraturas, seja no universo da arte, seja no
correspondente mundo, que permitem a eclosão das suas obras poéticas e seus
jogos artísticos. O artista não privilegia meio algum de atuação, contudo, fabula o
panorama zero - território fictício das possibilidades plásticas – a partir do qual
reformula imaginativamente tempo e natureza. Em seus textos, Robert Smithson
evidencia outros nexos para o fazer artístico – evidentemente gerando ainda o
desvio na circulação da produção - e parte para assimilação irrestrita de seus
dispositivos operatórios e sua transitividade: site e non-site, dialética entrópica,
atopia, escala, cristais inorgânicos, espelhos, mapas, labirintos, deslocamento,
materialidade, paisagem, deriva e, finalmente, a escrita. Todavia, tais elementos
não são fortuitos; eles transitam, grosso modo, entre a qualidade da atualidade em
arte – por constante tensão produtora - do circuito artístico e as correntes revivenciadas,
paradoxalmente pelo artista, dos romantismos, o Alemão, poético e
filosófico de élan verbal; e o sublime, a experiência da formação da cultura
americana. / [fr] Robert Smithson, artiste américain du Land Art, cherche élargir son
champs d’actuation cuturelle, ainsi, l’artiste joue sur le limite entre les moyens
artistiques. Ses actions – dans lequelles il y avait l’indissoluble lien entre la
matière et l’esprit comme tourbillion générateur – font avancer des fractures, soit
dans l’universe de l’art, soit dans le monde correspondant, qui permetent
d’éclosion de ses ouevres poétiques et ses jeus artistiques. L’artiste ne valorise
aucun moyen d’actuation, pourtant, il imagine le panorame zero – un territoire
fictif de les possibilités plastiques – apartir duquel reformule imaginement du
temps et de la nature. Dans ses articles, Robert Smithson manifeste des autres sens
pour le faire artistique – évidement il y gère un genre de detourne sur la
circulation de la production – et il pars encore à l’illimitée assimilation de ses
dispositives opératoires au-délà de sa transitivité : site et nonsite, dialetique
entropique, atopie, échelle, cristaux inorganiques, miroirs, chartes, dédales,
deplacement, materialité, paysage, dérive et, à la fin, l’écriture. Toutefois, ceux
éléments ne sont pas aléatoires ; ils y traversent, en gross, la qualité de l’actualité
dans l’art – à travers d’une tension productrice – du circuit artistique et les
mouvements révécus, paradoxalment par Smithson, du romantismes, l’allemand,
poétique et philosophique d’élan verbale ; et le sublime, comme experience de la
formation de la culture américaine.
|
8 |
[en] GAMES BETWEEN BODY AND TABLE SERVICES / [pt] JOGOS ENTRE CORPO E SERVIÇOS DE MESAELIZABETH PIRES DA MOTTA FRANCO 09 November 2018 (has links)
[pt] Esta pesquisa visa questionar, por intermédio da arte contemporânea, os processos de normatização do corpo ligados a ferramentas do cotidiano naturalizados pelo uso. Utilizo o meu trabalho artístico como veículo para estas questões. Nele, corpo e serviços de mesa se afetam mutuamente buscando um deslocamento de posições conhecidas e confortáveis. O trabalho inclui questões de configurações do corpo ocidental contemporâneo, a partir de uma revisita à antropologia e à sociologia por intermédio de um diálogo com Michel Foucault e Roland Barthes. / [en] This research aims to question, through contemporary art, the processes of normalization of the body linked to everyday tools naturalized usage. I use my artwork as a vehicle for these issues. In it, body and table services affect each other seeking a displacement of known and comfortable positions. The work includes questions of contemporary Western body configurations, from a revisit to anthropology and sociology through a dialogue with Michel Foucault and Roland Barthes.
|
9 |
[en] THE FRONTIERS AND USAGE OF HISTORY IN ARTISTIC PRODUCTION BY ADRIANA VAREJÃO / [pt] AS FRONTEIRAS E OS USOS DA HISTÓRIA NA PRODUÇÃO ARTÍSTICA DE ADRIANA VAREJÃOCARLOS VINICIUS DA SILVA TAVEIRA 19 December 2017 (has links)
[pt] Essa tese busca relacionar o trabalho da artista plástica Adriana Varejão (Rio de Janeiro, 1964 -) e o uso de temas e imagens comuns ao campo da historiografia. Com pouco mais de trinta anos de trabalho como artista profissional, Adriana Varejão produziu obras que transitam por diversos conteúdos operando sobre diversos suportes estéticos nas artes visuais. O campo mais conhecido é o da pintura, porém com desdobramentos para outras artes, como a instalação, a fotografia e a cinematografia. Os temas relacionados a escrita da história passam por vários desses trabalhos e de distintas maneiras. Essa pesquisa abordará justamente um grupo específico de questões, pensando em como a artista, analisa a história e que elementos usa para desconstruí-la e criá-la em uma narrativa ficcional e singular que dê conta de determinados momentos do passado sob novas perspectivas interpretativas. Para a artista o passado não está no que simplesmente já passou, mas sim no que sobrevive a ele, e que pode ser recontado de outra maneira. Em suas obras vemos a apropriação, sobretudo, em forma de paródia de fragmentos de outras imagens, algumas anônimas, outras de artistas, para formar obras de arte com outros significados. O percurso da tese começa em pensar como ocorrem essas apropriações, e se existem critérios rígidos para isso. Em seguida a ideia é pensar como a paródia aparece no trabalho da artista, em sua forma conceitual, e estética com a história. Na sequência duas grandes contribuições em forma de influências culturais, o barroco e o modernismo terão um estudo mais dedicado em algumas obras artísticas, em que o passado se faz presente, sobre outros caminhos. O que Adriana Varejão analisa é que parte dessas imagens do passado apresentam-se articuladas a determinadas ideias, e que para mudá-las é necessário uma transformação dessa iconografia. Dito isso, abordaremos como a artista perpassa imagens do passado, apropriando-se, e gerando novas questões. Para concluir, essa tese realizar uma reflexão sobre as possibilidades ímpares de se pensar o passado e de se escrever história. / [en] This thesis intends to relate the work of visual arts artist, Adriana Varejão (Rio de Janeiro, 1964 -) to usage of themes and images common for the historiography. Having worked for over 30 years as a professional artist, Adriana Varejão has produced works that transit through the variety of contents and operate on diverse aesthetic fundaments within visual arts. The most known field is the painting, with outspreads through such art as installation, photography and cinematography. The topics related to written history can be seen in many of these works in many different ways. This research is going to approach precisely the specific group of issues, considering how the artist analyses the history and what elements are used to deconstruct it and create it through a ficctional and singular narrative, through which the determined events from the past will be interpreted through a different perspective. For the artist, the past is not simply what has already passed, but it is what has survived, what can be re-told in a different way. In her works, we can see the appropration, mostly through the parody of parts of images, in some cases anonymous, others created by another artist, with the objective of creating works of art with different meanings. What Adriana Varejão realizes is the fact that these parts of images from the past are considered to be articulated as determined ideas and to change them, it is necessary to transform this iconography. Having said that, this thesis is going to approach the ways the artist uses the images from the past, adapting them and creating new questions. Firstly, this thesis is going to analyse how does this appropriation occur and whether there are any strict criteria for it. Secondly, the parody is going to be analysed, its usage in the artist s work, in its conceptual and aesthetic form, and its relation with the history. Thirdly, the thesis is going to study two important contributions in form of cultural influence: baroque and modernism, where the past is present. As a conclusion, this work is going to reflect upon the variety of possibilities of thinking about the past and writing the history.
|
10 |
[en] SELFPORTRAIT / [pt] AUTORRETRATORAISSA DE GOES DE MEDEIROS RAPOZO 29 May 2017 (has links)
[pt] O presente trabalho aborda a ideia e a construção do autorretrato. O texto se constrói a partir de questões trazidas pela produção de uma imagem a qual o autor denomina eu mesmo. O desenvolvimento da dissertação busca esclarecer e deparar-se com essas questões, são elas: a relação entre o olhar do retrato e aquele que se vê retratado; a relação da fotografia com a morte e o que esta relação provoca naquele que é retratado; e como se pode produzir uma imagem sendo ela ao mesmo tempo o corpo retratado e um objeto fora deste corpo. Estes pontos são apresentados e desenvolvidos em uma linha limite entre a ficção e a teoria. Deste modo, conceitos de autores como Sigmund Freud, Jean Luc Nancy e Roland Barthes surgem e se misturam a uma narrativa ficcional que se apresenta na forma de uma escrita performática, tendo sido de suma importância para o processo de criação deste trabalho que esta escrita fosse construída juntamente com o desenvolvimento da pesquisa acerca do objeto. Ao texto se agregam imagens de retratos e outros desenhos a fim de possibilitar uma melhor interação por parte dos leitores com as questões aqui apresentadas. / [en] This work discusses the idea and construction of the self-portrait. The text is constructed from the questions brought by the production of an image that the author calls self. The development of this thesis seeks to face and clarify these issues, which are: the relationship between the eye of the portrait and the one who sees
himself portrayed; the relationship between the portrait and death, and what this relationship provokes in the one who is portrayed; and also: how is it possible to build an image that is, at the same time, the portrayed body and an object out of this body. These subjects are presented and developed in a fine line between fiction and theory. Thus, concepts by authors such as Sigmund Freud, Jean Luc Nancy and Roland
Barthes emerge and mix with a fictional narrative that is presented in the form of a performative writing. The fact that this writing was created along with the development of the research about the object has been crucial to the creation process of this work. Images of portraits and other drawings were aggregated to the text in order to provide a greater interaction of the readers with the issues presented here.
|
Page generated in 0.0529 seconds