Spelling suggestions: "subject:"sublime, ehe."" "subject:"sublime, hhe.""
241 |
Le testament de Cassandre ; suivi de L’épreuve initiatrice, esthétique du sublime dans À travers un verger de Philippe Jaccottet et Les Amandiers de Thierry HentschRoy, Nancy 09 1900 (has links)
Dans ce mémoire, tant dans la partie création que recherche, je m’emploie à penser l’expérience du sublime. Je dis « expérience » parce que le sublime n’est ni un contenu ni une forme. C’est le fait pour le sujet d’éprouver et d’épouser ses propres limites, à savoir celles du corps et de l’entendement. Confronté aux bornes de son imagination, il découvre sa vocation métaphysique et aspire à ce qui le dépasse. En un mot, il y va d’une expérience paradoxale, car ce qui vulnérabilise renforce à la fois.
J’aborde dans ma nouvelle, Le testament de Cassandre, cette épreuve du sublime par laquelle la souffrance se fait offrande. Le personnage éponyme en fait l’expérience dans sa portée la plus tragique. Renonçant à s’affranchir de la mort au nom de ce qui la rattache aux siens, Cassandre préfèrera le néant avec eux à l’éternité seule.
S’il n’y a pas de lieu à proprement parler du sublime, il y a des espaces où il est susceptible de surgir, d’éclore. Le fragment, écriture de la dissémination et de l’organicité, en est un. À l’instar du sublime, il s’offre comme une force à l’œuvre plutôt qu’une forme donnée. De là la pertinence de les étudier ensemble, dans des œuvres où ils se rencontrent, et selon une approche esthétique, domaine par excellence du sensible. C’est dans cette perspective que mon essai, L’épreuve initiatrice, esthétique du sublime dans À travers un verger de Philippe Jaccottet et Les Amandiers de Thierry Hentsch, se penche sur les récits fragmentaires de Jaccottet et de Hentsch qui, en butte à l’inconcevable, avouent leur désœuvrement, mais accusent le coup, se ramassent et s’y exposent, encore. / My goal in the following work, as much in the research component as the creative component, is to think the « experience » of the sublime. I say « experience » because the sublime is neither form nor content. It is the subjective act of grasping and surpassing our own limits as they manifest in the mind and body, specifically with regards to the faculty of understanding. Confronted with the frontiers of our imagination, we come to know our metaphysical calling and we seek to transcend it. This experience is paradoxical in the sense that it renders us vulnerable, while also strengthening and reinforcing us.
In my short story Le testament de Cassandre, I explore the challenge of coming to grips with the sublime. As the titular character traverses great suffering – the sublime’s tragic gift – she must choose between freedom from death or a lifetime with those she loves. Faced with this cruel choice, Cassandre prefers the cold embrace of nothingness to an eternity alone.
The sublime has no single domain, although there are spaces where it is more likely to emerge or to bloom. Writing in fragments (fragmentary writing) – a style that is at once organic and diffuse – is one of those spaces. Like the sublime, writing in fragments resists form while transmitting force and power. Hence the pertinence of studying this style and the sublime together in works where they are both present. It is from this perspective that my essay The Initiating Test: The Aesthetic of the Sublime in À travers un verger by Philippe Jaccottet and Les Amandiers by Thierry Hentsch, examines the fragmentary accounts of Jaccottet and Hentsch who, in the face of the unthinkable, admit to their own lassitude while simultaneously blaming their circumstances, only to gather themselves anew to be exposed once again.
|
242 |
Tantalizing Terrors and Transcendent Thrills : Unveiling the Sublime Aspects in Three Works by Edgar Allan PoeÅhlén, Elin January 2023 (has links)
This essay explores the sublime aspects in Edgar Allan Poe’s fictional horror, namely "The Tell-Tale Heart" (1843), "The Fall of the House of Usher" (1839) and "The Raven" (1839). The aim is to show that the sublime – an aesthetic experience articulated by Edmund Burke and Immanuel Kant amongst many – can make the reader oscillate between horror and safety. This essay also examines Poe’s works through the lens of Sigmund Freud’s concept of the uncanny to provide a contrasting, more nuanced analysis and understanding. The evidence presented in the analysis shows that Poe’s masterful use of writing techniques, including literary devices such as irony, demonstrates his unparalleled ability to simultaneously terrify and amaze his readers – the core idea of the sublime. Above all, the narrators in Poe’s works play a critical role in conveying the experience of the sublime, as their transgressive actions provide a lens through which the reader can experience both horror, wonder, and incomprehension. Poe’s works involve conflicts between imagination and reason, and rationality and irrationality, as well as the narrow border between the unfamiliar and the familiar – all concepts that tend to evoke both horror and awe. All combined, they have the power to evoke a feeling of the sublime – a concept that could undermine horror and thus make it more pleasurable to read.
|
243 |
Revisiting the Desert Sublime: Billy's Ecotheological Journey in Cormac McCarthy's <em>The Crossing</em>Riding, Michael J. 19 November 2009 (has links) (PDF)
While McCarthy studies have emphasized elements of the sacred in his writing, this thesis adds a new historical perspective and synthesis to reading paradigms of Cormac McCarthy. The Crossing combines the patterns of the ancient pre-Hebraic genre of the desert sublime with the basic formula of the American Western genre to interrogate McCarthy's question of whether in the postmodern moment one can still divest oneself in the desert and find access to the sublime. In an era of an invisible or absent God where post-humanist thought erases the anthropocentric supremacy of human over animal and the earth itself, the one constant in the desert sublime genre is the physical reality of the desert itself. Thus, McCarthy's recourse is to infuse the desert sublime with contemporary ecological thought. In the desert Billy Parham encounters other desert dwellers who share with him shards and traces of belief while Billy also learns bodily from the material experience of his physical sojourn. Billy is a nascent postmodern saint whose journeys into the desert reveal to him the ecotheological principle of the interconnectedness of all things as a natural physical law that undergirds the spiritual truth guiding ethical behavior. Billy arrives at a point of radical transformation that teaches him the necessity of choosing compassion, affiliation, simple service, and humility in a world of interconnected beings and living forms.
|
244 |
Aproximación al proceso de composición del ballet La delicadeza de lo sublime, de Gabriel IwasakiIwasaki Castillo, Gabriel Fernando 23 January 2019 (has links)
El presente trabajo busca comprender y explicar los procesos compositivos del ballet La
delicadeza de lo sublime, de Gabriel Iwasaki. Para lograrlo, primero será necesario
fundamentar la postura estética adoptada para esta obra, para lo cual se realizará una
reflexión y crítica sobre la estética musical académica contemporánea. El resultado de
dichos procesos reflexivos hará posible proponer una visión particular sobre cómo entender
la apuesta estética del ballet.
Por ser el amor un eje central en el guion del ballet, se reflexionará sobre la vigencia de
temas como este en la composición musical. Se explicará hasta qué punto la composición
de la obra ha sido influida por vivencias pasadas del compositor y ha constituido un
mecanismo de maduración emocional frente a un proceso de duelo personal, razones por las
cuales será necesario evaluar el rol del inconsciente a lo largo del proceso de composición.
En cuanto a lo propiamente musical, se explicará el proceso de concepción de la música, su
elaboración y subsiguiente desarrollo, así como la forma en la cual el compositor ha hecho
uso de recursos musicales para representar y reforzar los conceptos planteados en el guion
del ballet a través de la composición. / The aim of this study is to understand and explain the compositional processes of the ballet
La delicadeza de lo sublime (The Delicacy of the Sublime) by Gabriel Iwasaki. In order to
achieve this, it was firstly necessary to substantiate the musical aesthetics stance of this
piece, for which a reflection and criticism of the aesthetics of academic contemporary
music is needed. The result of these processes of reflection will enable to propose a
particular vision on how to understand the musical aesthetics of the ballet.
Since love is the focal point in the script of this ballet, it is necessary to reflect on how valid
it is to touch on these topics nowadays. The study will explain to what extent the
composition of the ballet has been influenced by past experiences of the composer and has
worked as an emotional growth mechanism to deal with a personal grief process, which is
why it will be necessary to assess the role the unconscious mind plays throughout the
compositional process. In regards to the musical aspect, this study will show the conception
process of the music, its elaboration and following development, as well as how the
composer has made use of different musical resources to represent and reinforce the
concepts established in the ballet script through composition.
|
245 |
A STUDY OF SPIRITUALITY IN CONTEMPORARY VISUAL ART AND FOUNDATIONS FUNDINGGuion, David Stanton 24 June 2008 (has links)
No description available.
|
246 |
La Pintura de paisaje en la serie Al-boeiraPérez Sanleón, José Francisco 01 June 2010 (has links)
La presente tesis surgió de la necesidad de analizar y teorizar un grupo de pinturas y dibujos realizados en los años 2005-06, pertenecientes a la serie denominada Al-boeira (Albufera en árabe).
El Paisaje del lago es la geografía referencial en la que situamos el cuerpo fundamental de esta investigación, y sobre el que intentamos extraer cuestiones que nos parezcan relevantes para concretar nuestra tesis. En este estudio se han analizado principalmente el componente temático y su tratamiento representativo, la composición y los desarrollos estructurales, el empleo del color, y la línea y la forma como factores definidores de imágenes.
Uno de los alicientes ligados a este trabajo ha sido volver a estudiar la historia del paisaje, y su evolución en el tiempo, así como algunos componentes de su vertiente cultural, social, filosófica y estética, algo que hemos hecho desde la experiencia que supuso el trabajo de creación inherente a la realización de Al-boeira.
Escribir de todo ello ha supuesto un ejercicio de reflexión para clarificar en la medida de lo posible la parte de nuestro pensamiento que tiene que ver con aquello que aquí se dice, permitiéndonos entender mejor lo que otros han aportado.
La metodología se ha estructurado partiendo de antecedentes históricos, abordando cuestiones relacionadas con el arte y la naturaleza, y de la naturaleza con el paisaje; se ha hecho a si mismo un estudio de aquellas nociones como "belleza, gusto, pintoresco y sublime", aplicables a la idea de paisaje.
Para este trabajo se ha recurrido a diferentes fuentes documentales, predominando aquellas relacionadas con el paisaje.
Otra parte esencial de la tesis se ha centrado en el análisis pormenorizado de los elementos que constituyen material, formal y conceptualmente las pinturas de paisaje que conforman la serie.
Para finalizar, aparecen las conclusiones alcanzadas en el proceso de ejecución del presente trabajo de investigación. / Pérez Sanleón, JF. (2010). La Pintura de paisaje en la serie Al-boeira [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/8363
|
247 |
La liminalité afin de matérialiser la dépression au cinéma : conceptualisation d'espaces liminaux dans l'adaptation du roman The Bell Jar (1963) de Sylvia PlathChateaux Glackin, Sophie Aisling-Sofia Elie 25 March 2024 (has links)
Titre de l'écran-titre (visionné le 14 août 2023) / Ce mémoire en recherche-création conceptualise les espaces liminaux pour matérialiser la dépression à l'écran dans un effort d'adapter au cinéma The Bell Jar (1963) de Sylvia Plath, un roman semi-autobiographique dans lequel Plath fait la chronique de sa dépression pendant ses premières années à l'université. Le mémoire consiste en un essai qui explore comment les espaces liminaux peuvent être conceptualisés à l'écran pour matérialiser ce qu'on ressent physiquement et émotionnellement lorsqu'on est en dépression, ainsi qu'un « volet création » composé de cinq séquences et d'une scène d'un scénario adapté du roman The Bell Jar. La partie recherche est divisée en deux chapitres. Le premier présente la liminalité et les espaces liminaux tels qu'ils sont théorisés dans les Rites de passage (1909) d'Arnold van Gennep et offre un aperçu de la dépression dans The Bell Jar. Le deuxième chapitre présente trois approches originales pour conceptualiser les espaces liminaux afin qu'ils rendent la dépression plus accessible dans un format cinématographique. Nous expliquons ici la théorie qui sous-tend la matérialisation de la dépression à l'écran et décrivons comment elle se traduit à l'écran à l'aide d'extraits du roman. Le « volet création » du mémoire consiste en une partie d'un scénario : cinq séquences de scènes et une scène seule (scène 5) illustrant comment chaque théorie facilite la matérialisation de la dépression à l'écran. Ce « volet création » est imbriqué dans la partie recherche afin de mieux illustrer comment la théorie, le scénario et la cinématographie de la scène s'emboîtent. Le scénario illustre comment la conception théorique des espaces liminaux se traduirait dans un format filmique. Les deux scènes scénarisées pour chaque approche théorique sont ensuite analysées en fonction de la théorie présentée. Chaque section se focalise sur une approche théorique et explique comment elle informe l'esthétique de l'espace liminal dans les scènes ou séquences. Étant donné que l'objectif du mémoire est de conceptualiser les espaces liminaux, le scénario sera plus descriptif de ses éléments visuels à l'écran que riche de ses dialogues. Le mémoire cherche à présenter une approche plus nuancée de la représentation de la dépression à l'écran que ce que nous avons l'habitude de voir au cinéma. La dépression au cinéma est souvent explorée à des fins de narration, ou secondaire à l'enjeu principal (Side Effects, The Virgin Suicides, Little Miss Sunshine), ou fait partie d'une critique plus large sur des enjeux de société (Prozac Nation, Girl Interrupted). Certains de ces films traitant de la dépression présentent une esthétique et des techniques cinématographiques qui indiquent une volonté d'extérioriser les émotions complexes du personnage à l'écran sans avoir recours à des dispositifs linguistiques tels que la narration en voix off. Un objectif fisheye, « objectif photographique ayant une distance focale très courte et donc un angle de champ très grand » (Ang, Toute la photo, 150), est parfois utilisé pour matérialiser la tristesse, l'engourdissement, ou pour désorienter le spectateur. Ce mémoire s'éloigne de ces représentations de la dépression au cinéma et explore comment les espaces liminaux au cinéma peuvent matérialiser les émotions complexes et parfois incongrues qu'Esther éprouve dans The Bell Jar. Les scènes scénarisées dans la partie création brossent le portrait d'une maladie qui influence le processus cognitif et le rapport qu'à le personnage avec son environnement. Nous avons développé trois approches différentes pour conceptualiser les espaces liminaux à l'écran, chacune visant à élucider différentes facettes de la dépression d'Esther. Les deux premières explorent la désorientation, un symptôme moins préjudiciable, tandis que la troisième approche tente de matérialiser les idées suicidaires du personnage. Ce mémoire met en évidence la capacité du cinéma à transmettre des nuances sensorielles et émotionnelles, et s'ancre dans une conviction défendue par les études cinématographiques selon laquelle la représentation mène à la démocratisation, ce qui, dans le cadre de ce travail, équivaut à une meilleure compréhension de la dépression. / This mémoire en recherche-création conceptualizes liminal spaces to materialize depression on-screen through an adaptation of Sylvia Plath's The Bell Jar (1963), a semi-autobiographical novel in which Plath chronicles her depression during her early college years. The thesis consists of an essay that explores how liminal spaces can be conceptualized on-screen to materialize depression on a physical and an emotional level, as well as a « volet création » consisting of five sequences and one scene of a screenplay adapted from the novel The Bell Jar. The essay is divided into two chapters. The first introduces liminality and liminal spaces as they are theorized in Arnold van Gennep's Rites of passage (1909) and provides an overview of depression in The Bell Jar. The second chapter presents three original approaches to conceptualizing liminal spaces so that they render depression more accessible through a cinematic format. In this chapter, I explain the theoretical basis behind materializing depression on-screen and then, I describe how it translates on-screen using excerpts from the novel. The creative section of the thesis consists of a partial screenplay: five sequences and one single scene (scene 5) illustrating how each theory can help materialize depression on-screen. This « volet création » is interwoven with the research section to better illustrate how the theory, screenplay, and cinematography of the scene fit together. The screenplay illustrates how the theoretical conception of liminal spaces would translate to a filmic format. The two scenes scripted for each theoretical approach are then analyzed in terms of the theory presented. Each section focuses on a theoretical approach and explains how it informs the aesthetics of the liminal space in the scenes or sequences. Given the thesis's objective in conceptualizing liminal spaces, the screenplay will be more descriptive of its on-screen visual elements than rich in dialogue. The thesis seeks to present a more nuanced approach to the representation of depression on-screen than what we are used to seeing in cinema. Depression in film is often explored for narrative purposes, or secondary to the main thematic (Side Effects, The Virgin Suicides, Little Miss Sunshine), or as part of a broader critique of social or political issues (Prozac Nation, Girl Interrupted). Some of these films that engage with depression display an aesthetic and cinematographic techniques that indicate a desire to exteriorize the character's complex feelings on-screen without resorting to linguistic devices such as voice-over narration. A fisheye lens, « an ultra-wide-angle lens that produces strong visual distortion intended to create a wide panoramic or hemispherical image » (Ang, Fundamentals of Modern Photography, 146), is sometimes used to materialize sadness, numbness, or to disorient the viewer. This thesis departs from such representations of depression in film and explores how liminal spaces in film can materialize the complex and sometimes incongruous emotions Esther experiences in The Bell Jar. The scenes in the « volet création » depict an illness that influences the character's cognitive process and her relationship with her surroundings. We have developed three different approaches to conceptualizing liminal spaces on-screen, each approach aiming to elucidate different facets of Esther's depression. The first two explore disorientation, a less detrimental symptom, while the third approach attempts to materialize suicidal ideation. This thesis highlights the capacity of cinema to convey sensory and emotional nuances and is rooted in a belief held within cinema studies that representation leads to democratization, which, in our framework, equates to a better understanding of depression.
|
248 |
The Sublime as an Aesthetic Experience of Art : The Aesthetic Experience of Mark Rothko's Abstract PaintingsHaviland, Vendela January 2022 (has links)
The following work investigates the nature of the aesthetic experience of the abstract expressionist paintings of Mark Rothko. I suggest that the aesthetic experience in relation to his paintings best is understood in terms of the sublime. To support my position, I discuss the impact of abstraction in comparison to figuration in art on our aesthetic experience. Abstraction in art, I suggest, provides the basis for an aesthetic experience where the viewer can enjoy the visual features and composition free from connecting any depicted imagery to our physical world. This, I hold, provides the basis for a unique type of aesthetic experience. Further, I suggest that the visual complexity in the abstract paintings of Mark Rothko, as well as the aesthetic appeal of his artworks, provides a sense of great magnitude and depth whilst captivating our aesthetic attention. The notion of abstraction allows our minds to never reach a final conclusion as to what type of object we are perceiving. The artistically refined manner in which the artworks are presented captivates our aesthetic attention, allowing us to fully perceptually engage in the limitless sense of depth and visual complexity of his paintings. This, I suggest, provides an encounter in which we through means of perception encounter the idea of a complete form of which magnitude we can never fully comprehend. I argue that this suggests that the aesthetic experience of the abstract expressionist paintings of Mark Rothko best is understood as that of the sublime.
|
249 |
Betwixt and Between: Liminal Spaces and the Disabled Body in Burke’s Sublime and Beautiful, Burney’s Camilla, and Dacre’s ZofloyaSwann, Devon Nicole 12 April 2013 (has links)
“Liminal Spaces and The Disabled Body” explores Edmund Burke’s aesthetic paradigms as established in his An Enquiry into the Origin of Our Notions of the Sublime and the Beautiful to recover what disability meant for an eighteenth-century audience. I examine Burney’s Camilla and Eugenia’s disability as well as Dacre’s Zofloya and Victoria’s figurative hermaphroditism in terms of eighteenth-century views of deformity and physiognomy to argue that both Eugenia’s and Victoria’s deformities—Eugenia’s smallpox scars and injured leg and Victoria’s beautiful but too boldly delineated features—challenge the prevailing structures of aesthetics and expectations of feminine beauty. My thesis questions how eighteenth-century aesthetic theory constructs the modern concept of the “disabled” individual to argue that the female body with a disability or deformity surpasses the terms of submission and diminution instated by Burkean aesthetics. In turn, the disabled female gains purchase in literature due to her “liminal, between-categories status” as it strains masculine power structures and aesthetic and gender classification systems.
|
250 |
The Aesthetics of Madame de Staël and Mary ShelleyMouratidis, Maria 12 1900 (has links)
No description available.
|
Page generated in 0.0636 seconds