Spelling suggestions: "subject:"pintura denmoderna"" "subject:"cintura denmoderna""
11 |
Os arcanos maiores do Tarô e a pintura Simbolista do Séc. XIX = um visão interpretativa da correlação arquétipica / The major arcana of Tarot and the XIX century symbolist painting : an interpretative view of the archetypal correlationAranha, Roberta Heinemann de Souza 17 August 2018 (has links)
Orientador: Elisabeth Bauch Zimmermann / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campionas, Instituto de Artes / Made available in DSpace on 2018-08-17T11:04:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Aranha_RobertaHeinemanndeSouza_M.pdf: 6848970 bytes, checksum: 0e7cb8ad384b5c041add792031cf073b (MD5)
Previous issue date: 2010 / Resumo: Este trabalho relaciona as imagens dos Arcanos Maiores do Tarô com o contexto imagético das Artes Visuais, em especial, evidencia a correlação entre a pintura da escola Simbolista e o Tarô. Também procura desvelar alguns aspectos arquetípicos encontrados através do diálogo simbólico entre essas duas manifestações criativas e artísticas, o que propicia um olhar subjetivo das transformações históricas do final do Século XIX / Abstract: This study relates the images of the Major Arcana of the Tarot imagery with the context of the Visual Arts, in particular, shows the correlation between the Symbolist school of painting and the Tarot. It also seeks to reveal some archetypal aspects found through symbolic dialogue between these two creative and artistic expressions, which provides a subjective look of the historic transformations of the late nineteenth century / Mestrado / Artes Visuais / Mestre em Artes
|
12 |
La imagen del sol que muereAlegría Sabogal, José Gabriel 04 May 2018 (has links)
Esta investigación es un trabajo teórico que busca sustentar una serie pictórica
realizada como proyecto universitario de tesis.
El orden en el cual los ejes temáticos se irán tratando, busca ir de lo visual
hacia lo teórico: a la hora de tratar las obras, la metodología a usarse abordará
primero los aspectos netamente visibles e irá progresando hacia los contenidos
y motivaciones detrás de las obras. Por consiguiente, la sucesión de temas
será:
1. Figuración.
2. Anacronismo y símbolos
3. Lo terrible en la obra de arte
El lenguaje empleado es figurativo. Es por ello importante determinar las
condiciones y características de la figuración. La narrativa del proyecto es
simbólica. Por ello se emprenderá una categorización y estudio de los símbolos
internos al proyecto para esclarecer su contenido.
Para este objetivo se empleará la perspectiva junguiana. El hecho de que la
narrativa del proyecto sea simbólica consiste en sí mismo un anacronismo, al
carecer el hombre moderno de las unidades culturales que permitían dicho
lenguaje. El anacronismo será por lo tanto otro de los temas tratados. Las
temáticas relacionadas a lo terrible y lo sublime afloraron en la obra aquí
propuesta de manera no reflexiva. Es por eso que en la última sección,
dedicada a lo terrible en la obra de arte, se buscará dar una breve presentación
de esta problemática en referentes artísticos tanto como una reflexión personal
respecto a la misma.
|
13 |
Tromp l'oeil: reflexões sobre arte contemporâneaRegiani, Atila Ribeiro 14 December 2008 (has links)
Made available in DSpace on 2016-12-08T16:19:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1
AtilaRibeiroregiani.pdf: 2518398 bytes, checksum: 9c0777c6641e381ddcb213a22e55c281 (MD5)
Previous issue date: 2008-12-14 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Esta dissertação se propõe a investigar as relações entre o trompe l'oeil e a algumas experimentações em arte contemporânea. A análise recai sobre as relações travadas entre o espectador e a obra, retomando o duelo entre Zêuxis e Parrásius, o relato de Giotto enganando seu mestre, dentre outros, bem como a relação que algumas obras recentes
impõem ao espectador, obras como After Sherrie Levine de Mandiberg, Sleep de Warhol, 300 toneladas de Sierra, etc. Não se trata de um retorno ao ilusionismo pictórico, ou a formulação de novas formas ilusórias. Contrário a esta leitura, mais freqüente do tema, não se entende o trompe l'oeil como o uso de artifícios pictóricos para exacerbar o ilusionismo, mas como um intrincado jogo de relações. Sendo assim, se analisam algumas características do trompe l'oeil para compreender como estas estão presentes em obras contemporâneas. Estas podem ser definidas como a sobreposição de sentidos e superfícies que geram uma dialética colocada atrás na obra e não nos seus elementos internos. Outra característica é a semelhança, sendo esta uma construção que o trompe l'oeil evidencia como tal, ao propor paradoxos imagéticos, que direcionam o olhar para o processo de fruição, pensando-o. Parte-se do espectador para a análise aqui realizada, pois sua crença inabalável de que aquilo que se vê é 'real' ou 'verdadeiro' é um elemento fundamental dessa fruição. Tal crença inabalável que o leva a tentar adentrar a obra relaciona-se, de certo, com a alucinação psíquica. Todavia, diferentemente desta, o trompe
l'oeil ocorre a partir da consciência, e não apesar da mesma. Em sua ironia ou em seu agudo pensamento, abala as crenças na realidade como fato contínuo e no real como instância inabalável
|
14 |
Indivisibilidades entre natureza, homem e expressão artística: a reflexão estética de Merleau-PontyAlves, Fabiola Cristina [UNESP] 26 September 2013 (has links) (PDF)
Made available in DSpace on 2014-06-11T19:22:27Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2013-09-26Bitstream added on 2014-06-13T19:27:48Z : No. of bitstreams: 1
alves_fc_me_ia.pdf: 949904 bytes, checksum: 1884eb7f0cf21d91bbf6cff87dd06d2f (MD5) / Esta dissertação investiga a noção de arte moderna presente na reflexão estética do filósofo Maurice Merleau-Ponty, partindo da hipótese de que tal noção está inclusa na meditação sobre as indivisibilidades entre a relação homem, natureza e expressão artística. Apresenta a concepção de arte e arte moderna concomitantemente à trajetória e ao discurso filosófico de Merleau-Ponty. Discorre sobre a tese do filósofo acerca do retorno ao mundo percebido, as indivisibilidades, o corpo vidente e visível, o sensível, a carne do mundo, a pintura, o Ser bruto, a Natureza, logos e a expressão. A partir desses temas, foram desenvolvidas leituras sobre os seguintes textos para dimensionar essa noção de arte moderna: “A dúvida de Cézanne”, “A expressão e o desenho infantil”, “A linguagem indireta”, “A linguagem indireta e as vozes do silêncio” e “O olho e o espírito”. Para compreender o pensamento de Merleau- Ponty aproximamos suas ideias a várias teorias da história e da filosofia da arte, a partir dos temas: o espírito moderno, as correspondências, a representação e a expressão. Por fim, destaca os principais valores e ideias que compõem a noção de arte moderna em Merleau- Ponty. / This work investigates the notion of modern art in this aesthetic reflection of philosopher Maurice Merleau-Ponty, on the hypothesis that such a notion is included in the meditation about the indivisibilities on the relationship between man, nature and artistic expression. It presents the concept of art and modern art concomitantly to the trajectory and the philosophical discourse of Merleau-Ponty. This work also discuss the thesis of the philosopher about returning to the perceived world, the indivisibilities, the visible and invisible body, the sensitive, flesh of world, the painting, the Being, the Nature, the logos and the expression. On the themes, the following texts were studied to investigate the author’s notion of modern art: “Cézanne’s Doubt”, “Expression and the child’s drawing”, “The indirect language”, “The indirect language and the voices of silence” “Eye and mind”. To comprehend Merleu-Ponty’s ideas, his thought was related with various History and Art Philosophy theories, under the following themes: the modern mind, correspondence, representation and expression. At last, this work emphasizes the core values and ideas that make up the notion of modern art of Merleau-Ponty.
|
15 |
Máscara e medo : representação e alegoria em Tipos do mar de Evaristo ValleGutiez, Maximiliano Francisco 16 August 2018 (has links)
Orientador: Maria de Fátima Morethy Couto / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes / Made available in DSpace on 2018-08-16T19:05:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Gutiez_MaximilianoFrancisco_D.pdf: 19234810 bytes, checksum: bcadca28683783c8ac13edef59f58baf (MD5)
Previous issue date: 2010 / Resumo: O pintor asturiano Evaristo Valle (1873-1951) participa da primeira fase do modernismo espanhol, período em que convive com os intelectuais e artistas da chamada Geração do 98 que tematizam uma Espanha derrubada: após o esfacelamento do seu império colonial, o abismo entre as classes sociais se exacerba e prepara a eclosão da Guerra Civil (1936-1939). A violência e o medo são uma constante durante toda a primeira metade do século XX na Espanha. Neste contexto, Evaristo Valle compõe uma obra lírica, baseada em contrastes cromáticos, a qual retrata personagens típicos do contexto asturiano, representados em seu cotidiano. Aprofundando o olhar, outras dimensões da obra revelam uma realidade que não pertence àquele recorte, mas traduzem uma alegoria do que a Espanha vive naquele momento. Para trazer à tona esta leitura alegórica da pintura de Valle, recorreu-se à obra e visão de autores que procuram compreender o transcendente, a essência não visível presente naquilo que se mostra, entre eles, José Ortega y Gasset que trata de desvelar a alma de um pintor; e Martin Heidegger que delimita a temática do medo e da angústia como categorias existenciais. Por fim, o conceito de máscara de Gaston Bachelard permitiu compreender o sentido do mascarar-se, que vai além do objeto máscara e do disfarce, e explora a possibilidade do homem de inventar-se de outro modo, revelar outras dimensões de si mesmo. Nesta tese, procurou-se ressaltar uma temática constante ao longo da obra de Evaristo Valle: a máscara e o medo. Para a análise desses aspectos, foram selecionadas duas obras particularmente reveladoras: O porão (1935) e Tipos do mar (1950). A primeira é uma "mascarada" teatral que aborda o tema do medo, e que pode ser lida como as anotações de um pintor na criação de suas personagens, escancarando a penumbra que povoa o seu interior. A segunda é uma de suas últimas pinturas, na qual culmina a força mais lírica do trabalho cromático de Valle, e onde estão retratadas com particular intensidade duas almas, dois tipos, ou seja, a síntese do Homem espanhol / Abstract: Asturian painter Evaristo Valle (1873-1951) was part of the first phase of Spanish modernism. During this period, he circulated among intellectuals and artists of the so-called Generation of 98, whose subject matter was Spain defeated. After losing its colonial empire, the immense gap between social classes aggravated and prepared the outburst of the Spanish Civil War (1936-1939). Violence and fear were constant in Spain during the entire first half of the twentieth century. In this context, Evaristo Valle created a lyrical oeuvre, based on chromatic contrasts, in which he depicted typical Asturian characters in their everyday activities. From a deeper point of view, these works of art present other dimensions and reveal a reality that does not belong to that context, but rather translates an allegory of what Spain was going through at that moment. In order to shed light on this allegoric interpretation of Valle?s painting, this dissertation relied on the works of authors who try to comprehend the transcendent, the non-visible essence of what is shown, such as José Ortega y Gasset who seeks to unveil the painter?s soul, and Martin Heidegger, who identifies the subjects of fear and anxiety as existential categories. Finally, the concept of mask by Gaston Bachelard allowed us to grasp the meaning of masking oneself, which goes beyond the mask as an object of disguise, and explores the possibility of man re-inventing himself differently and revealing other dimensions of himself. In this dissertation, a constant topic of Evaristo Valle?s oeuvre has been highlighted: the mask and fear. In order to analyze these concepts, two particularly revealing works of art have been selected: The basement (1935) and Types of the sea (1950). The former is a theatrical masquerade about fear, which can be interpreted as the notes a painter takes when creating his characters, thereby revealing the dusk that inhabits his inner self. The latter is one of his last paintings, where one can find the strongest lyrical force of Valle?s chromatic work, and in which he portrayed in a particularly intense manner two souls or two types: that is, the synthesis of the Spanish Man / Doutorado / Doutor em Artes
|
16 |
[en] MIMESIS AND MODERN PAINTING: MANET AND THE QUESTION OF IMAGES / [pt] MÍMESIS E PINTURA MODERNA: MANET E O PROBLEMA DAS IMAGENSMATHEUS FILIPE ALVES M DRUMOND 04 August 2022 (has links)
[pt] Se imagem, por sua anfibologia, pode ser tomada como uma proposição dada à
contemplação tanto quanto uma operação da consciência, a pintura parece ser um
locus privilegiado para observar a intensificação de seus desafios ao pensamento,
assim como arena apoteótica de sua neutralização. Este trabalho se empenha em
deslindar alguns aspectos do problema das imagens, visando contudo, aclarar a
possibilidade de uma reflexão sobre a mímesis na pintura moderna. O trabalho do
pintor Édouard Manet (1832-1883) é assim analisado como contra-exemplo da
reiteração de uma premência imitativa nas artes visuais – sem que com isso deixe
de se enfatizar as profundas conexões estabelecidas entre obra e mundo. Nossa
especulação incidirá sobre a formulação do lugar das imagens no pensamento
ocidental, a fim de aclarar se algumas proposições iniciais não se apresentam
ainda como entraves na reflexão contemporânea. Por não ser de todo corriqueiro,
o empreendimento teórico sobre a mímesis, juntado aí a ênfase das imagens como
um modo de relação sui generis, permite refletir sobre a ênfase poiética na pintura
de Manet, distanciando-a da sombra de ser ela uma mera crônica reiterativa. Esta
investigação, portanto, pretende oferecer uma objeção ao mecanicismo imitativo
de alguns dos discursos sobre artes visuais. / [en] If image, due to its amphibology, can be taken as a proposition given to
contemplation as much as an operation of consciousness, the realm of painting
seems to be a privileged locus to observe the intensification of its challenges to
thought, as well as an apotheotic arena of its neutralization. This paper endeavors
to unravel some aspects of image s surrounding issues, aiming, however, to clarify
the possibility of a reflection on mimesis in modern painting. The work of painter
Édouard Manet (1832-1883) is thus analyzed as a counter-example of the
reiteration of an imitative urge in the visual arts – without neglecting to emphasize
the deep connections established between the work and the world. Our speculation
will focus on the formulation of images locus in Western thought, in order to
clarify whether some initial propositions do not yet present themselves as
obstacles in contemporary reflection. As it is not commonplace, the theoretical
enterprise on mimesis, along with the emphasis on images as a unique mode of
relationship, allows us to reflect on the poietic emphasis in Manet s painting,
distancing it from the shadow of being a mere scandalous and repetitive chronicle.
This investigation, therefore, intends to offer an objection to the imitative
mechanism of some established discourses on visual arts.
|
17 |
Variações sobre o preto e o negro na pintura moderna / Variações sobre o preto e o negro na pintura modernaRangel, Marcela Freire 15 April 2009 (has links)
Esse estudo trata de seis variações do preto na pintura. O trabalho apresenta telas de Edouard Manet, Vincent van Gogh, Henry Matisse, Iberê Camargo, Eduardo Sued e Pierre Soulages. A pesquisa das obras e procedimentos poéticos desses pintores visa a indicar para diversas maneiras como o preto, não mais usado para o sombreado, se transforma em áreas de cor e como esses campos cromáticos atuam nas pinturas. A análise mostra que a cor preta, na qual há variações de tonalidade e saturação, pode ser usada como um meio de tensão cromática na superfície pictórica, como um elemento expressivo, ou para criar uma nova espacialidade para além do plano do quadro. Vale a pena notar que esses usos não são mutuamente exclusivos e, por exemplo, o preto que cria a tensão cromática pode ser expressivo e criar uma nova espacialidade. / This essay deals with six variations of black in painting. Reaserch on the production and poetic procedures by Eduoard Manet, Vincent van Gogh, Henry Matisse, Iberê Camargo, Eduardo Sued and Pierre Soulages, indicates several manners where black, contrary to its use as a shadowing component, transforms itself in areas of color. The manner in which the cromatic fields act upon the painting is analised and show that the color black, with its variations in tone and depth, may be used as an element of expession; as a means for chromatic tension over the pictures surface or for the production of a new spaciality beyond its surface. These uses are not mutually exclusive and, as where black creates chromatic tension, it may also be expressive and generate a new spaciality.
|
18 |
Fragmentos Instantâneos: um estudo do mecanismo cinematográfico bergsoniano na pintura Nu descendo uma escada, de Marcel DuchampPereira, Caroliny 28 February 2012 (has links)
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The research called Snapshots Fragments; a study of Bergsonian cinematographic
mechanism in the Marcel Duchamp´s painting Nude Descending a Staircase, is
based in arts and reflections in which paint is performed a study of the cinematic
mechanism concept from the philosopher, Henri Bergson. The research starts from
the questions about wich intersection point can exist between an art work and a
philosophical concept, that were deeply relevant and fruitful in modernity with
contemporary developments in both discussions: arts and philosophy. In other
words, this work was done intending to find similarities and differences between
Duchamp\'s painting and Bergson´s concept. The research was developed aiming to
enable the dialogue establishment between art and philosophy, given through an
element that would be the embrace of both: the movie. / A pesquisa intitulada Fragmentos instantâneos, um estudo do mecanismo
cinematográfico bergsoniano na pintura Nu descendo uma escada de Marcel
Duchamp, trata-se de uma pesquisa em fundamentos e reflexões em artes, no qual
são realizados estudos da pintura Nu descendo uma escada , de Marcel Duchamp, e
do conceito de mecanismo cinematográfico, do filósofo Henri Bergson. A pesquisa
inicia-se a partir dos questionamentos sobre a possibilidade de haver um ponto de
intersecção entre um trabalho em arte e um conceito filosófico, os quais foram
profundamente relevantes na modernidade e profícuos de desdobramentos na
contemporaneidade e, nas discussões tanto no campo das artes, quanto na filosofia.
Em outras palavras este trabalho foi realizado objetivando-se verificar em quais
aspectos há convergências e divergências entre a pintura de Duchamp e o conceito
de Bergson. A pesquisa foi realizada visando possibilitar a instauração de um
diálogo entre arte e filosofia, dado através de um elemento que seria o amplexo de
ambos, o cinema. / Mestre em Artes
|
19 |
Variações sobre o preto e o negro na pintura moderna / Variações sobre o preto e o negro na pintura modernaMarcela Freire Rangel 15 April 2009 (has links)
Esse estudo trata de seis variações do preto na pintura. O trabalho apresenta telas de Edouard Manet, Vincent van Gogh, Henry Matisse, Iberê Camargo, Eduardo Sued e Pierre Soulages. A pesquisa das obras e procedimentos poéticos desses pintores visa a indicar para diversas maneiras como o preto, não mais usado para o sombreado, se transforma em áreas de cor e como esses campos cromáticos atuam nas pinturas. A análise mostra que a cor preta, na qual há variações de tonalidade e saturação, pode ser usada como um meio de tensão cromática na superfície pictórica, como um elemento expressivo, ou para criar uma nova espacialidade para além do plano do quadro. Vale a pena notar que esses usos não são mutuamente exclusivos e, por exemplo, o preto que cria a tensão cromática pode ser expressivo e criar uma nova espacialidade. / This essay deals with six variations of black in painting. Reaserch on the production and poetic procedures by Eduoard Manet, Vincent van Gogh, Henry Matisse, Iberê Camargo, Eduardo Sued and Pierre Soulages, indicates several manners where black, contrary to its use as a shadowing component, transforms itself in areas of color. The manner in which the cromatic fields act upon the painting is analised and show that the color black, with its variations in tone and depth, may be used as an element of expession; as a means for chromatic tension over the pictures surface or for the production of a new spaciality beyond its surface. These uses are not mutually exclusive and, as where black creates chromatic tension, it may also be expressive and generate a new spaciality.
|
20 |
[en] GIORGIO MORANDI AND THE RESPECT FOR THINGS OF USE / [pt] GIORGIO MORANDI E O RESPEITO PELAS COISAS DE USOJORGE HENRIQUE SAYÃO CARNEIRO 03 May 2019 (has links)
[pt] A tese Giorgio Morandi e o respeito pelas coisas de uso, retoma a produção artística de Giorgio Morandi 1890-1964, um dos mais importantes artistas italianos do século XX, para restabelecer dentro do período de formação do Modernismo suas relações com a produção cultural europeia coetânea. A tese busca mostrar como a obra de Morandi se apresenta como uma alternativa à interpretação artística hegemônica feita pelo Cubismo da obra de Cézanne, privilegiando aspectos dessa poética que foram relegados a segundo plano por Picasso e Braque, notadamente a percepção de um espaço em profundidade corporalmente determinado, porém conjuminando essa espacialização com a linguagem planar estabelecida pelos cubistas. Procuramos mostrar que as buscas de Morandi não tinham afinidades somente no campo das artes, mas como a produção de sua obra e as questões por ela elaboradas, particularmente como o entendimento plástico das coisas e utensílios que lhe servem como motivo para suas naturezas–mortas estão em sintonia com o conceito de coisa e coisidade tratado pxsor Heidegger em A origem da obra de arte e O que é uma coisa?, ambos os textos escritos em 1935. As indagações artísticas de Morandi, de modo mais amplo, têm profundas afinidades com o método fenomenológico de Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty. / [en] The dissertation Morandi and the Respect for Things of Use reexamines the artistic production of Giorgio Morandi (1890-1964), one of the most important Italian artists of the 20th century, in order to reestablish, within the time frame of the development of Modernism, his connections with contemporaneous European cultural production. The dissertation shows the ways in which Morandi s work presents itself as an alternative to Cubism s hegemonic artistic interpretation of Cézanne s work, favoring aspects of Cèzanne s poetics that Picasso and Braque relegated to the background – notably the perception of corporally determined depth of space – while at the same time uniting this spatialization with the language of flatness established by the Cubists. The dissertation seeks to demonstrate that Morandi s investigations had affinities not only in the arts, but that the production of his body of work and the questions it raised – in particular the visual understanding of things and utensils that motivated his still-lifes – were in line with the concept of thing and thingness elaborated by Heidegger in The Origin of the Work of Art and What is a Thing? both written in 1935. Morandi s artistic inquiries, in a broad sense, have deep affinities with the phenomenological method of Husserl, Heidegger and Merleau-Ponty.
|
Page generated in 0.0787 seconds