Spelling suggestions: "subject:"amusement""
41 |
WELCOME TO VEREMA: Procés de mercantilització de la tradició i el patrimoni. El cas de la DO AlellaRibas Serra, Joan 10 May 2013 (has links)
Avui dia creix cada vegada més l'interès social en la recuperació, valorització i promoció del patrimoni i la tradició alimentària com a estratègia per generar un recurs econòmic des del territori (Ascher, 2005:119). L'alimentació a través de la cuina i la gastronomia s'ha convertit en un recurs explorat i explotat per part de diverses institucions (Tresserras, Medina, Matamala 2007:218). Els actius del propi territori es converteixen en l'eina per generar un valor econòmic que faci a la comunitat sostenible. Part del model de desenvolupament territorial vigent es fonamenta en la capacitat d'atracció turística dels llocs on el procés de patrimonialització de l'alimentació és un exemple de com un recurs esdevé un producte de comerç i una eina de desenvolupament del territori. ¿De quina manera es construeix el patrimoni? Quins són els agents que participen i quins resultats s'aconsegueixen? Quins beneficis reals aporten l'ús turístic del patrimoni? Quines són les infraestructures que es generen? Quina percepció té la societat del paisatge o de l'entorn resultant? Aquestes són preguntes que han alimentat l'interès d'aquesta investigació. S'ha emmarcat l'objecte d'estudi a la Denominació d'Origen de vins Alella, tant a través d'algunes parts com del tot que conformen el seu àmbit geogràfic. El discurs del procés de patrimonialització i les estratègies que es duen a terme per part dels agents implicats en particular i de la ciutadania en general que formen part de l'àmbit geogràfic de producció de la DO és el focus en què s'ha posat atenció per descriure i analitzar un cas particular de procés de mercantilització de la tradició i el patrimoni. La investigació pretén mostrar i analitzar un cas particular de procés de patrimonialització d'un producte alimentari amb la dificultat que comporta ser un procés de construcció viu, subjecte a variacions, mutacions i canvis. Tradició, patrimoni, herència, transmissió, realitat, invenció, espectacle, representació, còpia, autèntic i diferenciació són conceptes clau que s'han tingut en compte en aquesta investigació. / Nowadays increasingly growing social interest in recovery, enhancement and promotion of heritage and tradition food as a strategy to generate an economic resource from the territory (Ascher, 2005:119). Feeding through the cooking and gastronomy has become a resource explored and exploited by various institutions (Tresserras, Medina, Matamala 2007:218). The assets of the territory itself become the tool to generate an economic value that makes a sustainable community. Part of the current territorial development model is based on the capacity of tourist attraction places where patrimonial process of feeding is an example of how a resource becomes a trading product and territorial development tool. How is built heritage? What are the actors involved and what results are achieved? What real benefits bring heritage tourism use? What are the infrastructures that are generated? What is your perception of society resulting landscape or environment? These are questions that have fueled the interest of this research. It has been framed in order to study in the Denomination of Origin wines Allela, both through some parts and the whole that make geographical area. The speech patrimonialization process and strategies carried out by particular stakeholders and the general public as part of the geographical scope of the DO production is the focus in which attention has been paid to describe and analyze a particular case of commodification of tradition and heritage. The research aims to display and analyze a particular case patrimonialization processing of a food product with the difficulty involved in being an active construction process, subject to variations, mutations and changes. Tradition, heritage, inheritance, transmission, reality, invention, show, representation, copy, authentic and differentiation are key concepts that have been considered in this research.
|
42 |
The Transgressive Stage: The Culture of Public Entertainment in Late Victorian TorontoErnst, Christopher 15 November 2013 (has links)
“The Transgressive Stage: The Culture of Public Entertainment in Late Victorian Toronto,” argues that public entertainment was one of the most important sites for the negotiation of identities in late Victorian Toronto. From the vantage point of the twenty-first century, where theatre is strictly highbrow, it is difficult to appreciate the centrality of public entertainment to everyday life in the nineteenth century. Simply put, the Victorian imagination was populated by melodrama and minstrelsy, Shakespeare and circuses. Studying the responses to these entertainments, greatly expands our understanding of Victorian culture.
The central argument of this dissertation is that public entertainment spilled over the threshold of the playhouse and circus tent to influence the wider world. In so doing, it radically altered the urban streetscape, interacted with political ideology, promoted trends in consumption, as well as exposed audiences to new intellectual currents about art and beauty. Specifically, this study examines the moral panic surrounding indecent theatrical advertisements; the use by political playwrights of tropes from public entertainment as a vehicle for political satire; the role of the stage in providing an outlet for Toronto’s racial curiosity; the centrality of commercial amusements in defining the boundaries of gender; and, finally, the importance of the theatre—particularly through the Aesthetic Movement—in attempts to control the city’s working class.
When Torontonians took in a play, they were also exposing themselves to one of the most significant transnational forces of the nineteenth century. British and American shows, which made up the bulk of what was on offer in the city, brought with them British and American perspectives. The latest plays from London and New York made their way to the city within months, and sometimes weeks, of their first production. These entertainments introduced audiences to the latest thoughts, fashion, slang and trends. They also confronted playgoers with issues that might, on the surface seem foreign and irrelevant. Nevertheless, they quickly adapted to the environment north of the border. Public entertainment in Toronto came to embody a hybridized culture with a promiscuous co-mingling of high and low and of British and American influences.
|
43 |
The Transgressive Stage: The Culture of Public Entertainment in Late Victorian TorontoErnst, Christopher 15 November 2013 (has links)
“The Transgressive Stage: The Culture of Public Entertainment in Late Victorian Toronto,” argues that public entertainment was one of the most important sites for the negotiation of identities in late Victorian Toronto. From the vantage point of the twenty-first century, where theatre is strictly highbrow, it is difficult to appreciate the centrality of public entertainment to everyday life in the nineteenth century. Simply put, the Victorian imagination was populated by melodrama and minstrelsy, Shakespeare and circuses. Studying the responses to these entertainments, greatly expands our understanding of Victorian culture.
The central argument of this dissertation is that public entertainment spilled over the threshold of the playhouse and circus tent to influence the wider world. In so doing, it radically altered the urban streetscape, interacted with political ideology, promoted trends in consumption, as well as exposed audiences to new intellectual currents about art and beauty. Specifically, this study examines the moral panic surrounding indecent theatrical advertisements; the use by political playwrights of tropes from public entertainment as a vehicle for political satire; the role of the stage in providing an outlet for Toronto’s racial curiosity; the centrality of commercial amusements in defining the boundaries of gender; and, finally, the importance of the theatre—particularly through the Aesthetic Movement—in attempts to control the city’s working class.
When Torontonians took in a play, they were also exposing themselves to one of the most significant transnational forces of the nineteenth century. British and American shows, which made up the bulk of what was on offer in the city, brought with them British and American perspectives. The latest plays from London and New York made their way to the city within months, and sometimes weeks, of their first production. These entertainments introduced audiences to the latest thoughts, fashion, slang and trends. They also confronted playgoers with issues that might, on the surface seem foreign and irrelevant. Nevertheless, they quickly adapted to the environment north of the border. Public entertainment in Toronto came to embody a hybridized culture with a promiscuous co-mingling of high and low and of British and American influences.
|
44 |
De la pratique rituelle au spectacle vivant: une approche sémio-anthropologique du Nguon et du Ngondo au CamerounMoungande, Ibrahim Aliloulay 04 November 2013 (has links)
Cette étude est une réflexion sur le phénomène de création en matière d’oralité. Elle vise non seulement à étudier la mise en spectacle du Nguon et du Ngondo mais aussi et surtout, à vérifier la pertinence des outils d’analyse sémiologique appliqués à ces deux pratiques rituelles. Dans cette perspective, la grille d’interprétation que propose Anne Ubersfeld ,soutenue par André Helbo et Patrice Pavis ,nous a été d’une importance heuristique considérable.<p>S’appuyant sur le fait que le corpus de ce travail est constitué de deux rites appartenant à deux régions diamétralement opposées du Cameroun et que chacun d’eux procède d’un style particulier, le besoin de recourir à l’approche comparatiste de temps à autre s’est fait sentir. Fort de ce constat, la sémiologie du spectacle vivant qui sert de support méthodologique et théorique est complétée par l’approche comparatiste. Approche qui ne vise pas à assimiler le Nguon et le Ngondo, mais à mettre en évidence les spécificités de chaque rite grâce à la mise en rapport de l’un avec l’autre. <p>Les résultats auxquels nous sommes parvenu montrent que ces deux pratiques rituelles sont des performances au sens Schechnerien du terme. Chacune d’elles ayant une certaine spécificité. <p>Le Nguon est à coup sûr une suite d’évènements représentés devant un public par des acteurs en un temps déterminé dont l’imitation et la dénégation en constituent l’essence. Dans cette perspective, il se rapprocherait plus d’une représentation théâtrale. Contrairement au Nguon, le Ngondo est une suite de performances où gestes (minutieusement orchestrés, chorégraphiés), objets et certaines activités ludiques constituent un vocabulaire dont la syntaxe déroule un sens. Dans cette perspective, chaque esprit forge ses propres refuges, ses stratégies, ses fétiches pour affronter cette pratique rituelle où certains référentiels du théâtre tels que la frontalité, la dénégation, etc. paraissent estompés ou abolis pour céder place aux terrains d’action, d’expérimentation et de transformation. Ainsi, chaque moment du Ngondo est une performance accomplie. Fort de ce constat, le Ngondo a le caractère d’un festival où performances, musiques et danses rivalisent d’adresse avec des réminiscences mythiques et mystiques. <p>Afin de les démocratiser davantage et assurer leur exploitation optimale, nous avons pensé à la création des espaces culturels dans ces régions du Cameroun à partir du modèle que nous proposons dans ce travail. La multiplicité de ces espaces dans toutes les régions de notre pays et sur le continent africain et pourquoi pas dans le monde entier faciliterait le travail d’un collectif de chercheurs venus des quatre coins de la planète pour se réunir autour du concept de la « Négroscénologie », que chaque membre doit entériner et de promouvoir où qu’il soit.<p> / Doctorat en Information et communication / info:eu-repo/semantics/nonPublished
|
45 |
La cinématographie-attraction à Montréal à la lumière de la législation (1896-1913)Marzloff, Alice 05 1900 (has links)
La cinématographie-attraction a longtemps été considérée comme les débuts du cinéma, jusqu’à ce qu’une controverse, en 1978, marque une rupture historiographique et la considère comme un objet d’études à part entière, distinct du cinéma institutionnel. Nous l’analysons ici dans le contexte de Montréal, entre la présentation du Cinématographe Lumière en 1896 et l’entrée en fonction du Bureau de censure des vues animées de la province du Québec en 1913. Plus précisément, nous interrogeons son institutionnalisation à la lumière de la législation ; les représentants du gouvernement canadien donnent un statut juridique aux vues animées en modifiant et en votant des textes légaux. Cette étude définit le contexte cinématographique, historique et géographique. Elle aborde ensuite trois domaines de la cinématographie-attraction qui ne sont pas les mêmes que ceux du cinéma : la fabrication (le financement, le tournage et la modification des œuvres cinématographiques), l’exhibition (les séances de projections payantes d’images animées) et la réception (les jugements portés sur les vues animées). Nous montrons comment la cinématographie-attraction est d’abord contrôlée par de nombreuses personnes (celles qui financent, celles qui tournent les vues animées, les propriétaires de lieux d’amusements, le policier ou le pompier présent au cours des projections), puis par des institutions reconnues et les représentants du gouvernement. En nous appuyant sur la presse montréalaise, les discours officiels, les discours diocésains, les textes légaux, les catalogues publiés par les compagnies de fabrication et sur les vues animées, nous montrons quels sont les enjeux de l’institutionnalisation pour les différents groupes sociaux. / Cinématographie-attraction / kine-attractography has for a long time been associated with the origins of cinema. But in 1978, an academic controversy created a rift in cinematic historiography and these works were subsequently deemed to be a separate object of study, one distinct from institutional cinema. This thesis will focus on kine-attractography in the setting of Montreal from the use of the Lumière Cinematograph projector in 1896 to the founding of the Quebec Board of Censorship in 1913. The legislative context surrounding these new forms of ‘amusement’ will be discussed (bills were modified or created to address legal questions). This thesis will investigate these events within the relevant historical, geographical and cinematographic contexts. It will then consider three aspects of kine-attractography that differ from those in cinema: manufacturing (which includes the way cinematic works were financed, shot and later modified), exhibition (the matter of where and how these works were shown) and reception (the ways these works were evaluated or judged). We will discuss how kine-attractography was initially overseen by diverse groups of people (from those who financed or shot the moving pictures, to the owners of ‘amusement’ theatres, to the policeman or fireman who was present at each projection), and then subsequently overseen by recognized institutions, government representatives included. We will explore the issues which accompanied its institutionalisation relative to these various groups by studying articles and ads in Montreal’s newspapers, legal texts, official pronouncements, diocese speeches, catalogues published by manufacturing companies, and the moving pictures themselves.
|
46 |
Théâtre et récit, l'impossible rupture: la place du spectacle dans le spectacle postdramatique entre 1975 et 2004, selon Romeo Castellucci, Jan Lauwers, Elizabeth LeCompte / Theatre and narrative, an impossible separation: position of narrative in postdramatic performance between 1975 and 2004, according to Romeo Castellucci, Jan Lauwers, Elizabeth LeCompte.Hennaut, Benoît 17 December 2013 (has links)
Dans sa période particulièrement dense de production au cours des années 1980 et 1990, le spectacle dit « postdramatique » affirme régulièrement sa volonté de rompre avec toute forme de narration qu’illustrent des formes dramatiques plus conventionnelles. C’est même devenu un topos critique de dire que le théâtre postdramatique échappe à la narration ou la rend problématique, tant pour qualifier sa production (en termes de projet dramaturgique) que sa réception par le public.<p>Cependant, la force du déni installe le doute. Je me suis inquiété de l’insistance avec laquelle une certaine manière de concevoir le théâtre écartait ou s’opposait à un élément aussi structurant et persistant que le récit (en termes culturels, littéraires, dramatiques, …). Après avoir posé les termes de sa définition, j’ai voulu vérifier si le spectacle postdramatique ne contenait vraiment plus aucune forme de récit, quand bien même cette fonction lui serait implicitement ou explicitement contestée. Ma décision de mener l’enquête a été essentiellement provoquée par deux phénomènes :une intuition narrative qui se manifeste quand même vis-à-vis de ces spectacles (sur quoi est-elle fondée ?), et l’existence de textes qui en font le compte-rendu sur un mode narratif à la réception. Par ailleurs, j’ai senti le besoin d’analyser de manière un peu plus fine cette poétique non-narrative déclarée par les auteurs.<p><p>* * *<p><p>During a particularly dense production period running in the 1980s and 1990s, the so-called “postdramatic” theatre regularly attempted to break from all forms of narration utilized in more conventional dramatic forms. It became a recurring critical leitmotif to say that postdramatic theatre either eschewed narration entirely or rendered it problematic, whether as a qualifier to its production (in dramaturgical terms) or to explain audience reaction.<p>However, repeated denial definitely inspires doubt. I was concerned that one particular way of thinking about theatre seemed to refuse or rule out such a consistent and structural element as the narrative (culturally, dramatically, as well as in literary terms). I therefore wished to be sure that certain postdramatic pieces really had not retained any form of storytelling, had the choice been made implicitly or explicitly to exclude it. My decision to begin this investigation was triggered by two specific phenomena: a narrative intuition which manifests itself whether one wants it or not when one sees one of these pieces (what is its foundation?), and the existence of texts produced at the reception level which still seem to form a narrative stream when examined. I also felt the need to undertake a more detailed analysis of this non-narrative poetics as laid out by its creators.<p> / Doctorat en Langues et lettres / info:eu-repo/semantics/nonPublished
|
47 |
La réception spectatorielle et les formes postdramatiques du spectacle vivant / Spectator's reception and postdramatic performancesBouko, Catherine 25 April 2009 (has links)
Selon différents théoriciens (Guénoun, Lehmann, Ryngaert, etc.), la fin du vingtième siècle se caractérise par l'émergence de nouvelles formes théâtrales, marquées par la contamination des pratiques spectaculaires.<p>Hans-Thies Lehmann reprend la notion de "théâtre postdramatique" proposée par Richard Schechner pour qualifier ces formes métissées de spectacle vivant La thèse défendue est la suivante :le théâtre postdramatique trouve sa spécificité non seulement dans la transgression des codes dramatiques mais surtout dans des processus de réception spécifiques qu'il importe de définir, à l'aide d'outils notamment sémiotiques. Ces processus sont situés et construits par rapport à différents modèles interdisciplinaires. / Doctorat en Information et communication / info:eu-repo/semantics/nonPublished
|
48 |
Život a dílo Bohumila Schweigstilla / Life and work of Bohumil SchweigstillVodehnalová, Petra January 2016 (has links)
My thesis follows up life and work of Bohumil Schweigstill, teacher and puppeteer living in First Republic of Czechoslovakia. First chapter is about social situation in Příbram, about his childhood and studies in this famous mining area. Then it focuses on the beginning of his career as a teacher at Klatovsko and subsequent move to Prague, where until the end of the 30s of the 20th century has taught at several schools. Thesis then makes a closer look at his puppeteering work in Prague theater in Vladislavova street and theatre in the garden of Kinský, monitors normal operation of both theatres, structure of performances, ensemble and repertoire. Stand-alone chapter is devoted to Schweigstill's dramas and its benefit for forms of puppet - Punch, because he was one of the first to come up with a brand new concept. The final chapter then examines his tenure at the magazine Little Reader and Heart, as well as end of his life, where despite leaving both of its own puppet theaters, he didin't hesitate to help other amateur and professional theatre groups, and finally the overall contribution that Schweigstill's playwright and theatrical activity had. Key words Bohumil Schweigstill, puppet theater, marionette, puppetry, Punch, the Kinsky Garden Theatre, the Theater at Vladislavova Street, the Society for...
|
Page generated in 0.0533 seconds